Exposition « Chefs d’œuvre de la Galerie
Borghèse »
Musée Jacquemart André
jusqu’au 5 janvier 2025.
|
Le musée Jacquemart André fait une rentrée plus qu’en beauté ! Car, outre
la réouverture attendue après rénovation de sa collection permanente,
c’est en effet à une promenade inspirée au cœur du parc de la ville
Borghèse à laquelle le musée convie le visiteur parisien de l’exposition «
Chefs d’œuvre de la Galerie Borghèse ». Impossible pour celles et ceux qui
connaissent l’un des plus beaux musées de la Ville Éternelle de ne pas se
sentir dépaysé en retrouvant tous ces chefs d’œuvre dans l’écrin intimiste
restauré et repensé du musée parisien. Le lieu romain ouvrant ses bras de
verdure à la contemplation romantique de ces heures où Byron, Goethe,
Victor Hugo et tant d’autres louèrent les charmes de ces jardins nés d’une
folie d’un cardinal du XVIIe - le fameux Scipione Borghese - sur ce qui
n’était jusqu’alors que des vignes, se trouve en effet transposé, le temps
d’une exposition, dans la capitale parisienne.
Raphaël, Dame à la licorne, vers 1506,
huile sur toile appliquée sur bois, 67 x 56 cm,
Galleria Borghese, Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen
Le cardinal Scipione Borghese, prélat tout puissant et neveu du pape Paul
V (1550-1621), eut à cœur de réaliser en ces lieux romains une véritable
ambassade des arts les plus en vogue de son temps, ne ménageant ni sa
fortune immense, ni ses efforts – parfois guère charitables – pour
parvenir à réunir l’une des plus belles collections d’art du XVIIe s.
Magies des siècles et des lieux, aujourd’hui, alors que la Villa Borghèse
est en restauration, c’est une quarantaine de ses trésors qui ont pu de
manière exceptionnelle faire l’objet d’un prêt accordé au musée Jacquemart
André, ainsi que le souligne avec une délectation compréhensible le
commissaire Pierre Curie en collaboration avec Dr Francesca Cappelletti,
Directrice de la Galerie Borghèse. Et quel autre musée, mieux que
Jacquemart André pouvait effectivement de par son esprit accueillir en son
sein pour quelques semaines ces chefs-d’œuvre de la collection Borghèse ?
Anticipant les musées modernes, la Galerie Borghèse dépasse le cadre de la
collection privée tant son commanditaire sut non seulement composer cet
ensemble selon un goût très sûr, mais également en concevant un dialogue
des arts et des œuvres unique en son genre, ce qu’a souhaité rappeler
l’exposition parisienne dès son ouverture avec ces sculptures de Lorenzo
Bernini, dit le Bernin, présentées en prélude inspiré. |
« Entre 1620 et 1625, Scipion Borghèse va donner à cet artiste tous les
moyens afin de réaliser les grandes sculptures monumentales qui demeurent
les chefs-d’œuvre incontournables du musée romain » souligne Pierre Curie.
Des sculptures qui n’ont pas pu, pour des raisons pratiques bien sûr, être
dans leur ensemble transportées, mais dont le musée donne néanmoins la
nostalgie avec la fameuse « Chèvre Amalthée » qui a fait le voyage et est
présente pour l’occasion entourée de deux autres sculptures du Bernin.
Après ce prélude, en réminiscence du faste de Borghèse, la première salle
de l’exposition donne la tonalité de ce goût sûr du cardinal en présentant
le célèbre « Garçon à la corbeille de fruits » de Caravage, éblouissant de
fraîcheur et de virtuosité, probablement le premier autoportrait du
peintre introduisant le naturalisme à Rome à cette époque et chef d’œuvre
incontournable de la collection Borghèse. Quelle merveille de le retrouver
ainsi le temps d’une exposition à Paris !
Sandro Botticelli, Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste enfant et
des anges, XVe siècle, tempera sur panneau, diam. 170 cm, Galleria
Borghese, Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen
Puis, les signatures les plus célèbres se succèdent salle après salle, le
Cavalier d’Arpin et cet admirable tableau « L’Arrestation du Christ » qui
aiguisa la convoitise du cardinal au point d’ourdir une saisie guère
charitable, mais aussi Bernin, Botticelli, Raphaël, Le Dominiquin, Lotto
et bien d’autres prestigieux maîtres en un étourdissant panorama de ce que
la Villa Borghèse et la peinture italienne de la Renaissance comptent de
plus précieux… Venise, Florence, Bologne, Milan, Rome forment les ateliers
les plus actifs et créatifs de cette époque où Scipion Borghèse puisera
les trésors qui enrichiront sa galerie, galerie qui continuera à
s’embellir au fil du temps en un rayonnement non seulement romain, mais
également international, ainsi que le souligne le parcours de
l’exposition.
Titien, Christ flagellé, vers 1568, huile sur toile,
87 x 62,5 cm, Galleria Borghese,
Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen
Plus étonnant encore, le goût du cardinal pour la beauté et l’esthétisme
s’exprimera de manière contrastée puisque ses choix iront de l’art sacré
le plus dramatique avec « La Flagellation du Christ » du Titien jusqu’aux
plus voluptueuses représentations des Vénus en des connotations plus
érotiques que mythologique ; Six Vénus qui viendront refermer avec bonheur
cette incroyable exposition restituant la magie d’un lieu et d’un goût de
l’un des plus beaux musées, véritable regard transversal au sein de la
collection de la Galerie Borghèse …
Catalogue « Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse » Fonds Mercator,
2024. |
|
Nouveau Musée National de Monaco – Villa
Sauber
Pasolini en clair-obscur exposition
jusqu’au 29 septembre 2024
|
Guillaume de Sardes consacre une exposition originale sur les liens
unissant le grand poète et cinéaste italien, Pier Paolo Pasolini, aux arts
et plus précisément à l’art des grands maîtres dont il se servira
directement comme source d’inspiration pour ses films. Vient, bien
entendu, à l’esprit l’influence de Caravage qui donne le sous-titre de
cette exposition, tant la figure même du célèbre écrivain peut se
rapprocher sur bien des points du peintre baroque italien. L’art comme
source d’inspiration du cinéma – et de bien d’autres domaines – de
Pasolini, tel est le fil directeur de cette passionnante exposition du
Nouveau Musée National de Monaco qui trouve son prolongement dans le très
complet catalogue-livre paru aux éditions Flammarion.
Extraits de films, peintures, dessins, installations et photographies
allant du XVIe siècle à nos jours sont non seulement la preuve de la
justesse d’un tel angle d’analyse mais également de la fertilité de cette
approche artistique totalisante réalisée par Pasolini.
Quel autre personnage que l’intellectuel italien pouvait en effet
conjuguer avec tant de réussite des tableaux aussi vivants inspirés de «
La Déposition de Pontormo à son film « La Riccotta » ou encore des œuvres
contemporaines de Francis Bacon évoquées dans cet autre film culte «
Théorème » ? |
Contrairement à bien d’autres « créations » du 7e art, Pasolini n’a point
recours à l’héritage de la peinture comme décor mais bien en tant que
partie intégrante même de son langage artistique ou politique.
L’exposition et le catalogue retracent également ses années de formation,
des années essentielles pour Pasolini, étudiant brillant à Bologne qui
suivra les cours du grand historien de l’art Roberto Longhi si essentiels
pour ses nombreuses références ultérieures aux artistes du Moyen Âge et de
la Renaissance italienne sans oublier le Caravage.
Chaque salle met en évidence ce réseau riche et fertile de liens entre 7e
art et peinture, qu’il s’agisse de la dénonciation récurrente de la fin
d’une époque traditionnelle broyée par le libéralisme ou encore d’une
sensibilité exacerbée à partir de plans sublimes rejoignant la poésie du
réalisateur. L’exposition prolonge, enfin, cette étude avec une trentaine
d’artistes contemporains ayant rendu hommage au travail de Pier Paolo
Pasolini, démontrant ainsi la pertinence de cette démarche du grand
intellectuel italien.
Catalogue « Pasolini en clair-obscur » de Guillaume de Sardes, Editions
Flammarion, 2024. |
|
Exposition Pline
l'Ancien -Côme / Italie
“Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e
la Storia della Natura”
Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e Palazzo del Broletto
3 maggio – 31 agosto 2024 |
C’est dans la ville de Côme en Lombardie, région où vécut Pline l’Ancien
(23-79 av. J.-C.) qu’est consacrée actuellement une exposition à
l’illustre hôte pour fêter le bimillénaire de sa naissance dans cette même
ville. Cette évocation de l’un des plus importants auteurs d’études sur la
nature et les sciences de son époque explore non seulement l’originalité
de cette source antique en son temps, mais également son influence
déterminante au fil des siècles jusqu’à notre époque. Gianfranco Adornato,
professeur d’archéologie à la Scuola Normale Superiore de Pise, signe ce
beau parcours qui met en avant les rapports de l’homme avec la nature
selon le regard de l’auteur antique.
L’exposition se répartit sur différents sites de la ville de Côme,
notamment dans l’ancienne église San Pietro in Atrio et le Palazzo del
Broletto, ainsi que différentes étapes scénographiées par l’architecte
Paolo Brambilla en plein air au coeur même de la ville et incluant
notamment le nouvel espace multimédia Vis Commensis qui ouvre pour la
première fois ses portes au public cette année. |
Pas moins de 40 oeuvres ont été réunies pour cet événement, des oeuvres
provenant des plus grands musées italiens ainsi que des créations
d’artistes contemporains internationaux tels Luigi Spina, Fabio Viale,
Giulio Paolini, Andy Warhol e Cy Twombly, tous inspirés par le personnage
de Pline l’Ancien. Ainsi que le relève le commissaire de l’exposition
Gianfranco Adornato : “À travers une galerie de portraits impériaux et
des reconstitutions de certains lieux emblématiques de la Rome de l'époque
flavienne, le visiteur est invité à comprendre le rôle de Pline dans la
société de son temps, sa carrière politique et militaire, son rapport avec
le pouvoir, ses nombreux voyages en Europe”.
Et surtout, sa célèbre “Histoire naturelle”, une oeuvre de Pline l’Ancien
qui a rayonné au fil du temps et des siècles dans la culture européenne,
ainsi que l’attestent les nombreuses pièces réunies pour cette exposition,
ces gemmes magnifiques provenant des Offices de Florence témoignant des
merveilles de la nature soulignées par Pline dans son ouvrage.
L’exposition met ainsi en rapport les oeuvres présentées et les propos de
l’auteur antique afin d’en souligner toute la modernité, mais aussi sa
place privilégiée dans l’imaginaire contemporain, une place encore bien
présente si l’on songe à l’art conceptuel de Cy Twombly ou aux sculptures
de Fabio Viale également exposées.
Pour
aller plus loin...
- Le site de l’exposition :
https://plinio23.it/
- Le catalogue (en italien) : “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio
e la Storia della Natura” a cura di Gianfranco Ardornato, ORE Cultura
Milano, 2024.
|
|
Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia
Musée du Louvre
Jusqu’au 11 novembre 2024
|
Le Louvre accueille cette année les chefs d’œuvres de l’une des plus
prestigieuses collections de marbres antiques, celle de la Collection
italienne Torlonia exceptionnellement à Paris et dialoguant avec les
propres collections du musée parisien. En un cadre somptueux venant d’être
restauré – les appartements d’été d’Anne d’Autriche commandés aux plus
grands artistes de l’époque par son fils Louis XIV – les trésors de la
Collection romaine Torlonia se dévoilent ainsi pour la première fois à
Paris. Les commissaires de l’exposition ont souhaité pour cet évènement à
la fois familiariser le plus grand nombre de visiteurs à l’art romain
fortement influencé par l’art grec antique, mais également mettre en
évidence l’origine des grandes collections privées, puis publiques à
l’origine de nos musées modernes.
La scénographie particulièrement réussie de cette exposition accompagne le
visiteur dans sa découverte des plus belles œuvres gravées dans le marbre,
comme si cette matière pourtant résistante fondait sous le ciseau de
l’artiste ainsi qu’en témoigne l’éblouissant Il Caprone du début du
IIe siècle après J.-C. restauré par le grand Bernin au XVIIe s. Ne
semble-t-t-il pas d’ailleurs que le fameux sculpteur baroque pourrait être
également l’auteur de cet étonnant Buste de Satyre ivre plus moderne
encore dans cette pause marquant son abandon?
La plus grande collection privée de sculpture antique romaine recèle bien
des trésors fort heureusement partagés grâce à ces initiatives
d’expositions en Europe, rendant ainsi justice à ce goût pour l’antique si
prisé naguère et quelque peu délaissé depuis. En parcourant les salles
successives de cette exposition-écrin, nous réaliserons combien ces œuvres
glorifiant la culture antique reposant à la fois sur le legs grec –
classique et hellénistique - mais aussi sur une spécificité romaine
affinée au fil du temps ont pu être déterminantes pour notre propre
culture. Alors même que le musée aménagé par Alessandro Torlania en 1876 a
fermé ses portes au milieu du XXe s., cette passion perdure tout de même
grâce à des expositions évènements qui permettent d’en apprécier la
richesse. |
Archéologie et esthétique entament ainsi un dialogue fructueux, chaque
œuvre révélant en effet non seulement le goût antique, mais également la
culture et de l’histoire de ces époques reculées.
Mythologie, passions, valeurs morales, art funéraire suscitent ainsi
autant de questionnements que de rapprochements, une découverte de « notre
» histoire qui s’invite cet été dans l’un des plus beaux musées du monde !
Pour
aller plus loin...
Catalogue officiel de l’exposition «
Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia » ; Sous la direction de Martin
Szewczyk, Carlo Gasparri et Salvatore Settis ; 190 ill. ; 340 p., 24 x 28
cm, Coédition Louvre éditions/ Le Seuil, 2024.
A exposition d’envergure, catalogue d’importance,
avec ces 340 pages signées des meilleurs spécialistes de l’art romain
antique sous la direction de Martin Szewczyk, Carlo Gasparri et Salvatore
Settis aux éditions du Louvre et Le Seuil. Le caractère unique de la
collection italienne Torlonia réunie au début du XIXe s. méritait en effet
qu’une étude détaillée lui soit consacrée à l’occasion de l’exposition-évènement
qui vient d’ouvrir au musée du Louvre avec le prêt d’une soixantaine de
chefs-d’œuvre de l’art romain. Le lecteur de ce superbe catalogue – ainsi
que le visiteur de l’exposition - pourra constater le degré d’excellence
atteint par ces œuvres patiemment acquises par le prince Alessandro
Torlonia et sa famille. Égalant en effet les plus grandes collections
mondiales
|
|
Exposition Grands décors restaurés de
Notre-Dame
Mobilier National
jusqu'au 21 juillet 2024
|
Le terrible incendie d’avril 2019 a fort heureusement épargné un certain
nombre d’œuvres d’art. C’est notamment le cas des superbes Mays de
Notre-Dame de Paris sauvées du désastre et objet aujourd’hui d’une
exposition au Mobilier National avec d’autres décors précieux de la
cathédrale. Ainsi que le souligne Laurent Roturier, directeur de la DRAC
d’Île de France : « La restauration de Notre-Dame constitue une aventure
collective. Les tableaux ont bénéficié d’une restauration minutieuse et
exemplaire qui permettra de les redécouvrir comme aux premiers jours de
leur installation ».
C’est en effet selon une scénographie très bien conçue, qu’il sera
possible aux visiteurs de (re)découvrir ces œuvres quelque peu ignorées
alors qu’elles témoignent d’un art et d’une époque pourtant essentielle de
la foi et de l’art français. Cet ensemble composé de treize Mays – au
XVIIe s., la cathédrale en comptait 76 – trouve son origine avec la
Confrérie des orfèvres parisiens qui offrit tout au long du XVIIe s. le
1er mai de chaque année (mois marial par excellence) un tableau de grand
format honorant la Vierge Marie, d’où leur nom de May.
Ces peintures du Grand Siècle viennent, ainsi qu’il vient d’être souligné,
de faire l’objet d’une impressionnante restauration, une restauration
présentée lors du parcours de l’exposition grâce à des dispositifs
multimédias, et qui a révélé des détails et couleurs jusqu’alors occultés
par la patine laissée par les siècles passés. L’habile scénographie
replace ces œuvres comme si elles étaient accrochées dans la cathédrale et
même si nous les découvrons bien entendu au même niveau, alors qu’elles
avaient été conçues pour être admirées en hauteur, cette véritable Bible
en images déploie ses pages de manière éclairante. |
Les scènes évoquées – pour la plupart d’entre elles tirées des Actes des
Apôtres et des Évangiles – témoignent, en effet, de cet art de la
Contre-Réforme conçu afin de mobiliser la foi des fidèles catholiques face
à la vague réformée ayant déferlé alors sur l’Europe.
Il s’agissait dès lors de présenter les Écritures dans toute leur
magnificence, par opposition au retrait relatif des images dans le
protestantisme, cet élan spirituel ayant été confié aux plus grands
artistes du XVIIe s. tels Charles Le Brun, Eustache Le Sueur, Laurent de
la Hyre, Aubin Vouet, etc.
C’est ce renouvellement de l’iconographie servi par ces grands maîtres de
la peinture que le visiteur découvrira grâce à cette mise en valeur
proposée par cette exposition aussi didactique qu’esthétique. À noter,
enfin, la présentation en deuxième partie de l’exposition – à l’étage – de
la magnifique restauration du tapis de chœur de Notre-Dame de Paris
déployé sur toute sa longueur en compagnie des 14 autres tapisseries
tissées de 1638 à 1657.
Pour approfondir encore la visite de l’exposition, on se reportera au
catalogue « Grands décors restaurés de Notre-Dame de Paris » paru aux
éditions Silvana Éditoriale sous la direction de Caroline Piel et
d’Emmanuel Pénicaut, commissaires de l’exposition.
|
|
« Les Tiepolo, invention et virtuosité à
Venise »
Beaux-Arts de Paris jusqu’au 30 juin 2024
|
C’est au pluriel qu’il faut décliner dans l’art le patronyme Tiepolo, ce
dont fait la brillante démonstration une passionnante exposition dans le
cadre toujours aussi intimiste et inspirant du Cabinet des dessins et des
estampes Jean Bonna aux Beaux-Arts de Paris. Quel autre lieu en effet dans
la capitale offre une aussi grande intimité entre le visiteur et de
prestigieuses œuvres d’art ? Pour ce printemps, les commissaires Hélène
Gasnault et Giulia Longo ont souhaité présenter cette famille si
prolifique non seulement à Venise mais également bien au-delà de la
lagune. Point de départ : le « patriarche », Giambattista Tiepolo né en
1696 et mort en 1770. Si ce maître exceptionnel signera les plus grandes
fresques virtuoses ornant palais et églises avec son style inimitable, son
art du dessin forcera également l’admiration ainsi qu’en témoignent les
feuilles remarquables réunies pour l’exposition à partir du fonds des
Beaux-Arts, deuxième collection publique de dessins de l’artiste.
Non présentés depuis plus de trente ans, ces dessins mis en regard avec
ceux de ses deux fils, Giandomenico (1727-1804) et Lorenzo (1736-1776),
ainsi que d’artistes aussi renommés que Rembrandt, Piazzetta, Canaletto
Guardi ou encore Novelli dressent un panorama unique de l’art des Tiepolo
pour appréhender des scènes du quotidien avec la même virtuosité que
celles de l’art sacré… |
L’attention se portera par exemple sur ces esquisses si spontanées de
pied, tête et flacons témoignant de l’art déjà abouti du jeune
Giambattista à se saisir avec sagacité du quotidien. L’art de l’estampe
également présenté dans le parcours permettra également de constater
combien l’artiste témoigne de cette même habileté pour des scènes plus
officielles telle cette Apparition de la Vierge du Carmel à saint Simon
Stock dans laquelle l’artiste met en œuvre un véritable tourbillon de
personnages renforcé par le chaos des pierres à l’antique au premier plan.
Variantes et variations serviront d’essais et d’études à cette virtuosité
qui se déploie dans le mouvement et les positions les plus improbables,
comme si les Tiepolo avaient découvert l’art de s’abstraire de la
gravitation…
Les deux fils de l’artiste Giandomenico et Lorenzo recueillent et
prolongeront encore cet héritage avec des œuvres de qualité tel cet
admirable pastel de Lorenzo représentant avec force les traits d’un vieil
homme barbu ou encore cet inattendu effroi de la Vierge lors de
l’Annonciation évoqué par Giandomenico.
Pour aller plus loin… Le catalogue...
Catherine Loisel, Hélène Gasnault et Giulia Longo signent un remarquable
catalogue venant complèter idéalement la visite de l’exposition et qui
permettra d’en prolonger les développements. Ce 58e Carnet d’études édité
par les Beaux-Arts de Paris témoigne, en effet, de l’importance de la
présente exposition ainsi que le souligne en préface Alexia Fabre,
directrice des Beaux-Arts de Paris : « C’est aussi la force du dessin qui
s’exprime dans cette exposition et cette publication, avec des feuilles
décorrélées d’autres projets, assumées dans leur réalité, non assignées au
statut d’œuvres préparatoires : le dessin par lui-même et pour lui-même
est au cœur de ce voyage dans la Venise rococo… ».
La présente publication approfondit effectivement l’étude de cet art du
dessin appréhendé par cette famille unique des Tiepolo, qu’il s’agisse de
l’art de l’estampe en vogue à cette époque ou du pur exercice de style. Si
cette créativité débridée préludera aux plus grandes œuvres peintes, le
dessin en tant que tel concourt à cette apothéose graphique qui sera le
trait distinctif des Tiepolo en ce XVIIIe siècle vénitien.
catalogue avec des textes de Catherine
Loisel, conservatrice honoraire du musée du Louvre et spécialiste du
dessin italien ancien, Hélène Gasnault, conservatrice des dessins et
Giulia Longo, conservatrice des estampes et photographies aux Beaux-Arts
de Paris. Carnet d’études n°58, 112 pages.
|
|
« Paris 1874
– Inventer l’impressionnisme »
Musée d’Orsay
jusqu’au 14.07.24
|
Comment considérer le mouvement de l’impressionnisme au titre
d’avant-garde alors que de nos jours les œuvres de ces artistes nous
semblent devenues des classiques ? C’est la question centrale d’une belle
exposition au musée d’Orsay qui nous invite à redécouvrir l’originalité et
la modernité de ces peintres en marge du XIXe siècle académique qui en
1874 marquèrent leurs différences par rapport à leurs confrères. Le musée
d’Orsay et la National Gallery of Art de Washington ont osé bousculé nos
habitudes en rappelant combien des artistes comme Monet, Degas, Renoir,
Morisot, Pissaro, Sisley, et Cézanne firent irruption dans de ce dernier
tiers du siècle de la Révolution industrielle. 1874 fait en effet figure
de date charnière ainsi que le rappellent Sylvie Patry et Anne Robins,
commissaires de l’exposition, et la réunion d’une trentaine d’artistes qui
eut lieu en cette année entre le 15 avril et le 15 mai dans les anciens
ateliers de Nadar marqua un point d’ancrage à la fois mythique et méconnu.
Claude Monet (1840-1926) Coquelicots 1873 Huile sur toile
50 x 65,3 cm Paris, Musée d'Orsay
©
RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé
Lewandowski
La présente exposition invite justement le visiteur à redécouvrir période
et pose un regard neuf sur cet évènement essentiel pour la destinée du
mouvement impressionniste. Dans ce laboratoire en marge des Salons
officiels se croisent toutes les influences et les peintres que l’on
affublera du qualificatif Impressionnistes s’avèrent bien minoritaires
ainsi que le soulignent les premières salles du parcours du Grand espace
d’exposition du musée d’Orsay. Il faut souligner la richesse – parfois
quelque peu déconcertante – des œuvres réunies en un accrochage
vertigineux mais souhaité et des plus fructueux afin de rappeler le
contexte de l’évènement de 1874. Ce parcours rappelle en effet combien
cette période de mutation s’inscrivit dans un climat d’après-guerre et à
la veille de l’instauration de la IIIe République. Parmi ces trente
artistes, seuls sept d’entre eux seront considérés par la suite comme «
impressionnistes ». L’originalité de la présente exposition du musée
d’Orsay est justement de nous convier à revoir le regard, notre regard
porté sur ce mouvement, ce qui en marqua l’originalité mais aussi les
liens avec la société de son époque, des rapports plus complexes qu’il n’y
paraît de prime abord et que le parcours éclaire avec brio. |
« Paris 1874– Inventer l’Impressionnisme »
; Catalogue officiel de l’exposition éponyme au Musée d’Orsay – RMN,
Paris.
C’est un beau et riche catalogue qui accompagne l’exposition éponyme «
Paris 1874 – Inventer l’impressionnisme » au musée d’Orsay. Avec son
format allongé et ses 289 pages, il comblera autant ceux qui ont eu la
chance de découvrir cet événement que ceux n’ayant pu à regret s’y rendre.
Sous la direction de Sylvie Patry et d’Anne Robbins, toutes deux
commissaires de l’exposition, l’ouvrage offre une succession de
contributions qui sont autant de tableaux, de repères et d’analyses pour
appréhender au mieux cette période qui a vu naître l’un des mouvements
majeurs – et probablement le plus connu – de l’histoire de l’art :
l’impressionnisme.
Camille Pissarro (1830-1903) Matinée de juin, Pontoise
1873 Huile sur toile 55 x 91 cm inv. 2539
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Photo Staatliche Kunsthalle
Mais si son apogée a donné lieu aux plus grandes expositions et ouvrages
de référence, sa naissance entre Salons officiels et volonté
d’indépendance des artistes dans ce Paris du dernier quart du XIXe siècle
marqué par la guerre de 1870 et la Commune demeure paradoxalement plus
ignorée, ainsi que le soulignent d’emblée les commissaires en leur préface
: « La manifestation de 1874 est en effet à la fois mythique et inconnue
».
Et si cette date a été effectivement et classiquement donnée comme l’acte
fondateur de l’impressionnisme, bien des malentendus ou du moins
flottements demandent aujourd’hui à être levés. C’est en ce sens que ce
catalogue entend parallèlement à l’exposition au Musée d’Orsay « revisiter
» par une féconde analyse s’articulant autour de quatre chapitres majeurs
ce « Paris de 1874 » dans lequel s’inscrivit l’invention de
l’impressionnisme. Un catalogue incontournable et idéalement
complémentaire de la visite de l’exposition. |
|
Exposition « Théodore Rousseau – La voix de
la forêt »
Petit Palais
jusqu’au juillet 2024 |
Le Petit Palais de Paris accueille actuellement une exposition consacrée
au peintre Théodore Rousseau (1812-1867), l’un des porte-paroles de cette
nature tant questionnée par les artistes au XIXe siècle, anticipant sur
les Impressionnistes et s’immergeant littéralement dans l’élément naturel.
C’est la « voix de la forêt » que tente de transmettre le peintre en des
œuvres non point démonstratives sur le plan académique – même si la
technique irréprochable force l’admiration – mais puissamment inspirées
par cette osmose avec la nature, une osmose atteinte après de longues
études, immergé dans cette dernière.
En une scénographie particulièrement réussie évoquant sous-bois et autres
futaies, le parcours nous invite à découvrir toutes les facettes de l’art
de Théodore Rousseau, un art alliant vivacité du trait puisé à la
chlorophylle des arbres chéris et couleurs traduisant cette vie
protéiforme parfois bouleversée malheureusement par l’irruption de
l’homme.
Cette école du paysage plus tard admirée par les jeunes impressionnistes
et autres photographes ne recueillit pourtant pas l’assentiment général de
ses contemporains choqués de ce refus par l’artiste de suivre la voie
académique imposée. Il ressort cependant du choix artistique retenu pat
Théodore Rousseau une vision, non plus dominatrice de la nature telle
qu’elle prévalait jusqu’alors, mais une vision plus intimiste, témoignant,
de l’intérieur, des multitudes organiques qui s’offraient à son regard.
Rousseau ne cherche pas en effet à embellir la nature – elle n’en a guère
besoin – mais bien à en percevoir les dialogues intimes y compris avec
l’homme et le peintre qu’il fut. |
Les forêts de Fontainebleau, les paysages de Normandie, d’Auvergne, des
Landes ou du Bery sont alors prétexte à cette ode d’amour avec la vie
intrinsèque du végétal, ainsi que sut également l’exprimer en son temps le
poète Charles Baudelaire: « C’est un naturaliste entraîné sans cesse vers
l’idéal ». Une liberté marquée notamment tant sur le plan formel – avec de
nombreuses esquisses hybrides avec le tableau – que sur le fond, et qui
nous permet au XXIe siècle d’apprécier l’approche novatrice d’une âme
éprise d’absolu ouvrant bien des portes à ses successeurs.
Pour aller plus loin… Le catalogue
« Théodore Rousseau – La voix de
la forêt » catalogue sous la direction de Servane Dargnies-de-Vitry,
Éditions Paris Musées, 2024.
Servane Dargnies-de-Vitry, commissaire de l’exposition, ouvre le catalogue
en rappelant cette confession de Théodore Rousseau : « J’entendais aussi
les voix des arbres ; les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de
formes et jusqu’à leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient
tout d’un coup révélé le langage des forêts ». C’est cette grammaire de la
nature que tente de saisir l’artiste qui souhaitait « surprendre la nature
chez elle ». Servane Dargnies-de-Vitry rappelle combien la grande
préoccupation de Rousseau fut de peindre au-delà des arbres et de la forêt
« la manifestation de la vie », une attitude de tous les instants qui
s’observe dans le réalisme extrême de ses œuvres, sans exclure pour autant
un idéal à rapprocher d’un panthéisme certain.
Cet angle complexe et novateur à l’époque fait en ces pages l’objet de
riches études articulées autour des quatre pôles de l’exposition : «
révolutionner la peinture du paysage » ; « Le grand refusé » ; «
Fontainebleau et Barbizon » ; « La voix des arbres ». L’ouvrage
abondamment illustré par les œuvres de l’artiste ainsi que de nombreux
documents permettra de mieux se plonger encore dans la création du peintre
et de son œuvre, un atelier à l’air libre d’une modernité qui étonne
encore de nos jours où notre rapport à la nature est plus que jamais
questionné. |
|
Exposition Revoir van
Eyck
rencontre avec un chef d’œuvre – La vierge
du chancelier Rolin
Musée du Louvre
du 20 mars au 17 juin 2024.
|
C’est un bijou d’exposition que nous propose actuellement le musée du
Louvre, une exposition tournant autour d’une magnifique œuvre, une toile
de Jan van Eyck – la Vierge du chancelier Rolin - seul tableau de
l’artiste conservé en France au Louvre et qui vient de faire l’objet d’une
restauration. A l’occasion de cette dernière ayant révélé un revers peint
en trompe-l’œil d’un faux marbre vert probablement de la main de l’artiste
ont été réunies autour de cette Vierge afin de mieux la mettre en
perspective d’autres œuvres d’artistes tout aussi prestigieux : Roger van
der Weyden, Robert Campin ou encore de Jérôme Bosch, des prêts
exceptionnels de musées internationaux, mais aussi cinq autres œuvres de
Jan van Eyck dont La Vierge et L’Enfant dite Vierge de Lucques prêtée pour
la première fois par le Museum de Francfort.
L’exposition sous le commissariat de Sophie Caron, conservatrice au
département des peintures du musée du Louvre, a été conçue pour offrir au
public l’occasion unique de mieux connaître et appréhender cette œuvre
exceptionnelle ( initialement tableau de dévotion mobile), destinée à
Nicolas Rolin, chancelier du duché de Bourgogne. Personnage aussi sévère
qu’énigmatique que le visiteur découvrira ou plutôt rencontrera sous
différents angles et portraits dans le parcours de l’exposition. Visage du
chancelier par van Eyck dans La Vierge de Rolin, bien sûr, mais aussi des
visages signés van der Weyden sur ce panneau du polyptyque du Jugement
dernier des hospices de Beaune ou encore dans cette enluminure du
manuscrit des Chroniques de Hainaut de la Bibliothèque royale de Belgique.
|
L’attention sera également happée par la splendeur et richesse du paysage
d’arrière-plan de la Vierge du chancelier Rolin, un paysage d’une
profondeur et ampleur inouïes presque uniques dans l’œuvre de Jan van Eyck,
et révélant, ainsi que le souligne Sophie Caron, avec notamment son jardin
et ses petits personnages tout le talent de miniaturiste de l’artiste. «
Il ne s’agit pas, en effet, d’un lieu réel mais seulement vraisemblable,
qui permet une immersion presque hypnotique, favorable à la prière. »
Comment ne pas imaginer devant la richesse et splendeur de cette Vierge,
le chevalier Rolin en prière ? Le visiteur pourra d’ailleurs grâce à une
installation haute-résolution s’immerger littéralement dans ce paysage
unique. S’imposera également au regard du visiteur la splendeur des
architectures retenues et imaginées par Jan van Eyck avec ces colonnes
pour la Vierge du chevalier Rolin ou encore avec cet intérieur d’église
pour cette splendide toile – L’Annonciation – provenant du Courtesy
National Gallery of art de Washington.
© Musée du Louvre / Michel Urtado - Nicolas Bousser
Tournant autour de cette Vierge du chancelier Rolin, six sections sont
ainsi proposées soulignant l’usage privé de ce tableau de dévotion mais
aussi peut-être sa vocation d’épitaphe, décomposant le paysage
d’arrière-plan avec ses personnages ou analysant encore les liens entre
cette Vierge et l’art de l’enluminure ou de certains bas-reliefs. Plus
qu’une rencontre, c’est véritablement un dialogue entre la Vierge du
chancelier Rolin, l’art de ce premier tiers du XVe siècle et le visiteur
pleinement immergé qu’instaure cette exposition tel un écrin de choix. |
|
«
D’un monde à l’autre »
Autun, de l'antiquité au Moyen Âge
Musée d’Archéologie nationale à
Saint-Germain-en-Laye
jusqu’au 17 juin 2024.
|
Le Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye propose de
redécouvrir le passé prestigieux de l’une de nos communes de France,
Autun, qui fut à l’origine une importante cité antique romaine en plein
cœur de l’actuelle Bourgogne. Avant d’être nommée Autun, c’est en effet
sous le nom d’Augustodunum, fondée par Auguste, qu’est connue cette grande
cité où réside le peuple des Éduens alliés des Romains.
Dès la première salle de l’exposition, le visiteur pourra découvrir la
maquette de l’antique rempart qui protégeait la cité, rempart emblématique
de l’importance de la cité à l’époque.
C’est cette place déterminante en
Gaule de la cité d’Augustodunum que soulignent les premières salles avec
notamment ces structures d’enseignement supérieur ou Écoles méniennes qui
avaient pour mission de former les futures élites de l’Empire. Ainsi, il
ne sera pas rare de retrouver de jeunes éduens dans des fonctions
importantes de l’administration voire même au sein du pouvoir central à
Rome. C’est dès lors tout le processus de diffusion de la culture «
gréco-romaine » qui se déploie sous nos yeux par ces structures éducatives
au cœur de la Gaule dont de nombreux restes archéologiques ont été
dévoilés à Autun lors de fouilles. Le visiteur sera surpris des pièces -
parfois exceptionnelles – présentées notamment ce vase diatrète du IVe
siècle révélant toute la virtuosité des maîtres verriers romains.
|
Mais cet essor n’aura qu’un temps, avec les IIIe et IV° s. la cité
se rétractera au point de perdre près de 50 % de sa surface occupée, une
tendance que l’on retrouvera d’ailleurs dans de nombreuses autres cités. À
partir du IVe s. l’exposition montre combien l’apparence de la ville se
transforme avec le démantèlement de certains monuments antiques
réemployés, la distinction d’une ville haute siège de l’évêque et d’une
ville basse.
Les fouilles de la nécropole de Saint-Pierre-l’Estrier installée en
périphérie livreront de précieuses informations sur les différents
procédés d’inhumation selon les différentes religions qui cohabitaient.
C’est notamment dans cette nécropole que les premiers témoignages du
christianisme naissant en Gaule feront jour. Les siècles suivants
également retracés dans cette exposition didactique seront marqués par des
évolutions architecturales qui progressivement abandonnent l’antique pour
annoncer le roman.
C’est à ce voyage dans le temps à partir de la ville d’Autun que convie
l’exposition « D’un monde à l’autre » au Musée d’Archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye.
Commissariat général
Rose-Marie Mousseaux, conservatrice générale du patrimoine, directrice du
musée d’Archéologie nationale et du Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye.
Daniel Roger, conservateur général du patrimoine, adjoint à la directrice,
responsable du pôle scientifique du musée d’Archéologie nationale
Commissariat scientifique :
Carole Fossurier, archéo-anthropologue, responsable scientifique de la
fouille de la nécropole Saint-Pierre-l’Estrier, Inrap
Agathe Mathiaut-Legros, conservatrice en chef, directrice des musées et du
patrimoine, ville d'Autun
Nicolas Tisserand, directeur adjoint scientifique et technique, Inrap
A lire : « Autun antique » sous la direction de Yannick Labaune, Editions
du Patrimoine. |
|
«
Maurice Denis – Les chemins de la
Nature »
jusqu'au 31 mars 2024
Maurice Denis Musée départemental
Saint Germain en Laye |
L’exposition « Les Chemins de la nature » au Musée départemental de
Saint-Germain-en-Laye explore l’œuvre de Maurice Denis à travers le prisme
de la nature dont il fut l’un des grands chantres de la fin du XIXe et
première moitié du XXe. C’est au Prieuré de Saint-Germain-en-Laye, lieu où
vécut l’artiste avec sa famille de 1914 à sa mort que cette exposition
dévoile ces liens intimes qui unissaient Maurice Denis à la nature, une
nature polymorphe mais toujours reliée à un symbolisme fort reposant sur
une transcendance récurrente.
Ce qui fut un ancien Hôpital général royal érigé sous Louis XIV, avant de
devenir propriété du peintre, puis depuis 1980 un musée-jardin Maurice
Denis du Département des Yvelines, est avant tout un cadre exceptionnel et
inchangé malgré les siècles passés…
Denis-Poissy©CRMD-Olivier Goulet
Vue du pont de Poissy, vers 1896
Huile sur bois
H. 26 x l. 39,5 cm
Collection particulière
©Catalogue raisonné de Maurice
Ayant fait l’objet d’importants travaux de restauration, les arbres
majestueux, les jardins en déclivité, offrent encore aujourd’hui ce
dialogue permanent entre nature et culture légué par l’artiste, un charme
et une poésie demeurant perceptibles dès l’entrée de la propriété.
C’est cet atelier vivant qui permit à Maurice Denis d’explorer couleurs et
formes ainsi que le révèle le parcours inspirant de cette exposition sous
le commissariat de Nolwenn Herry et Fabienne Stahl. Avec cinq parties et
de nombreuses œuvres jamais montrées, l’exposition « Chemins de la nature
» dévoile ainsi au visiteur ce dialogue permanent qu’entretint Maurice
Denis avec la nature, une nature habitée par la foi intense de l’artiste
mais aussi sublimée par tout un réseau subtil de références symboliques,
mythologiques et profanes.
Le Dessert au jardin (Portrait de Marthe et de Maurice Denis au
crépuscule)
,
1897 Huile sur toile H. 99,5 x l. 120 cm
Saint-Germain-en-Laye,
musée départemental Maurice Denis,
inv. PMD. 976.1.127
copyright:Réunion des musées nationaux - Grand Palais / Benoît Touchard
La famille demeure l’un des pivots de cette création, et même lorsque le
peintre s’inspire d’un portrait de son épouse ou des jeux de ses enfants,
ces sujets se métamorphosent rapidement en scènes bibliques suggérées ou
explicites. Qu’il s’agisse des jardins de sa vie en Bretagne ou à
Saint-Germain-en-Laye, des natures mortes ou de scènes mythologiques, le «
Nabis aux belles couleurs » ainsi qu’il fut surnommé par ses pairs,
attache toujours une importance déterminante à ce rayonnement de la
lumière par un entrelacs subtil de couleurs. Empruntons ainsi avec Maurice
Denis ces enchanteurs « Chemins de la nature » au musée départemental
Maurice Denis jusqu’au 31 mars 2024 ! |
Pour
aller plus loin…
Les éditions toujours soignées de Fata Morgana dans la collection A
Fontfroide, Bibliothèque artistique & Littéraire viennent de faire
paraître deux ouvrages de Maurice Denis : « La leçon des maîtres » tout
d’abord livre un ensemble de portraits rédigés entre 1902 et 1939 par
Maurice Denis, ce peintre emblématique du mouvement des Nabis. En ces
pages inspirées, Maurice Denis confie au lecteur les grands artistes qui
marquèrent son propre art, des anciens tels Fra Angelico, Raphaël ou
encore Poussin aux modernes avec Delacroix, Corot, Manet, Renoir… Ce bel
ouvrage réalisé par Juliette Solvès présente le grand intérêt d’entrer au
cœur de l’analyse de chacun de ces pairs par le prisme du grand artiste
que fut lui-même Maurice Denis.
Dans la même collection, Maurice Denis signe des « Écrits sur les Nabis »
; une belle introduction à un mouvement aussi éphémère que marquant et
dont l’un de ses membres éminents nous livre les lignes de forces majeures
revenant sur ces jeunes peintres enthousiastes se réunissant dans un
bistrot du passage Brady et jetant les bases de ce mouvement
postimpressionniste qui allait marquer l’histoire de l’art au terme du
XIXe siècle. Bases théoriques structurées du mouvement (notamment à partir
de ce credo du peintre : « “Se rappeler qu’un tableau est essentiellement
une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées”)
et portraits de ses membres composent ces « Écrits » essentiels pour mieux
comprendre la pensée et l’œuvre de ces artistes devenus des « classiques
»…
Pour approfondir encore la place et le rôle de Maurice Denis dans le
renouveau des arts sacrés au XXe s. il faudra impérativement aborder la
lecture de cette somme incontournable qui vient de paraître aux éditions
Hermann : « Les Ateliers d’art sacré 1919-1947 – Rêves et réalités d’une
ambition collective » sous la direction d’Isabelle Saint-Martin et
Fabienne Stahl. Après les ravages causés par la Première Guerre mondiale
dans l’opinion publique, Maurice Denis et Georges Desvallières fondèrent
les Ateliers d’art sacré. Souhaitant une autre voie que celle jusqu’alors
imposée par l’art saint-sulpicien, ces artistes suggérèrent et mirent en
œuvre des pistes originales que cet ouvrage explore avec finesse.
Enfin, le lecteur se reportera avec profit au catalogue de l’exposition
publié aux Éditions Ouest-France, un ouvrage prolongeant agréablement et
de manière fructueuse par ses nombreuses contributions la visite de
l’exposition « Maurice Denis - Les Chemins de la nature » au musée
départemental Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye jusqu’au 31 mars
2024. |
|
À la cour du Prince Genji
Musée Guimet
1000 ans d’imaginaire japonais jusqu'en 25 mars 2024
|
L’an mille japonais est un siècle déterminant pour la prose au pays du
soleil levant, et l’œuvre phare « Le Dit du Genji » de la dame de la Cour
Murasaki Shikibu (c. 973 –c. 1014-1025) s’impose en premier lieu tant ce
récit délicat sur l’aristocratie tranchait sur les mœurs encore brutales
de cette époque. C’est ce contraste saisissant qui inspire la très belle
exposition conçue par Aurélie Samuel, commissaire, installée actuellement
au cœur du musée Guimet en une scénographie esthétique seyant à la
perfection d’écrin à ces récits raffinés.
L’ouvrage du « Dit du Genji » sert bien entendu de fil directeur à ce
parcours où se côtoient œuvres d’art précieuses, manuscrits, estampes,
jusqu’à l’étonnante création du grand maître tisserand Itaro Yamaguchi
(1901-2007) qui a fait don au musée d’une splendide réinterprétation du
Dit du Genji en quatre éblouissants rouleaux…
Murasaki Shikibu, Cent poètes célèbres du Japon, manuscrit illustré,
milieu du 19e siècle (détail) Paris, Musée Guimet, BG3566 © RMN-Grand
Palais (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier
Pour l’écrivain Yukio Mishima, le Dit du Genji pouvait être comparé au
miroir de la vie humaine, reflet de la beauté éphémère et de la tristesse
de l’existence. Cette infime tension entre l’impermanence chère à la
pensée bouddhiste et cette harmonie intemporelle que relevait également un
autre grand écrivain japonais en la personne de Yasunari Kawabata rythme
ainsi tout le parcours de l’exposition avec ses objets d’apparat et du
quotidien, tels ces paravents d’une beauté bravant les siècles et les
vicissitudes des hommes.
Le Dit du Genji (Genji monogatari) en un long récit alterne récits du
faste de la Cour et intrigues amoureuses qui en allègent quelque peu le
formalisme. La langue japonaise révèle ainsi toute les introspections de
son auteur et de cette époque par toute une série de nuances esquissées
par le fil du pinceau et de la calligraphie. En témoignent les nombreuses
créations ultérieures réunies dans l’exposition, ainsi que le souligne
Yannick Lintz, présidente du musée Guimet : « En évoquant les raffinements
de la cour impériale à travers la vie et les intrigues amoureuses du
prince Hikaru Genji, le roman suscite depuis mille ans une iconographie
extrêmement riche. Cette exceptionnelle créativité à laquelle le Dit du
Genji a ouvert la voie est illustrée dans l’exposition par un ensemble
d’objets précieux, laques, sculptures, peintures et estampes issus des
collections du Musée Guimet et de plusieurs collections françaises et
japonaises ».
L’exposition prolonge encore l’actualité de cette source littéraire et
culturelle incomparable, trésor national du Japon, avec la culture manga
qui lui offre des développements inattendus en la personne de Waki Yamato
(né en 1948) avec Asaki yume mishi, sans oublier la section finale
impressionnante quant à la grande œuvre en quatre rouleaux du maître Itarô
Yamaguchi déployée sur des dizaines de mètres, signe soyeux et précieux
que le Dit du Genji n’a pas fini d’éblouir les sens… |
« Le Dit du Genji » de Murasaki-shikibu ilustré
par la peinture traditionnelle japonaise, 3 volumes sous coffret, La
petite collection, Diane de Selliers Éditeur, 2008.
La petite collection des Éditions Diane de Selliers accueille l’un des
textes les plus illustres de la littérature japonaise traditionnelle. Le
lecteur retrouvera, en effet, dans ce très bel ouvrage l'intégralité du
roman mis en valeur par 520 peintures allant du XII siècle jusqu'au XVII°,
véritable éventail du raffinement et de la délicatesse de l’art japonais.
L'entreprise est à la hauteur de la dimension du texte dans cette très
belle traduction de René Sieffert. Ces trois volumes offrent ainsi 1256
pages d'excellence et constituent un écrin de choix pour ce texte
appartenant aux trésors culturels du Japon. Le Dit du Genji fut en effet
écrit au XI° siècle par la préceptrice d'une jeune impératrice.
Observés au
quotidien par cette jeune impératrice, les personnages de la cour ont
ainsi retrouvé une deuxième vie dans ces pages éternelles où l’amour et
intrigues rythment de leurs passions le récit délicat de la prosatrice.
Borges estimait que "Ce n'est pas que l'oeuvre monumentale de Murasaki
soit meilleure ou plus mémorable ou encore plus intense que le roman de
Cervantès, mais elle est plus complète et la civilisation qu'elle décrit
est plus délicate." N'oublions pas qu'à la même époque, en 1008,
l'univers des chansons de geste règne en Occident. Nous sommes loin du
récit épique vantant la bravoure des chevaliers.
L'analyse particulièrement fine des caractères est développée dans le
cadre d'une société de cour où les arts jouent un rôle clé dans les
relations sociales. Ainsi, poésie, calligraphie, musique, peintures,
vêtements... vibrent dans ces pages où le raffinement surprend toujours le
lecteur occidental habitué à des références plus rudes à la même époque.
Il faut encore saluer l’impressionnant travail iconographique qui non
seulement sert d’écrin à ce texte immémorial mais le sublime encore par
d’infinis réseaux de références. L'oeuvre mérite toute l’attention du
lecteur occidental afin de parvenir à démêler les nombreux personnages qui
évoluent en fonction de leur promotion dans la hiérarchie de la cour. Ce
dernier sera aidé en cela grâce à cette très belle édition dont le livret
introductif permet de se reporter à tout moment de la lecture aux
différentes branches des familles en présence.
Il fallait une édition digne de rappeler la beauté de ces temps anciens du
Japon, les Éditions Diane de Selliers y parviennent avec ce travail
remarquable et remarqué. Une publication, en effet, plus que saluée
puisque cette dernière a reçu, en 2008, la distinction du Ministère de la
Culture du Japon pour son rayonnement international de la littérature et
de l’art japonais, mais également le Grand Prix du Jury de La Nuit du
Livre en 2009 et le Prix d'honneur du Ministre des Affaires du Japon en
2018.
|
|
Nicolas de
Staël
Musée d’Art Moderne de Paris
jusqu’au 21 janvier 2024
|
Nicolas de Staël, trop jeune exilé de Russie, trop tôt orphelin,
poursuivra incessamment une quête sans frontières ni limites, pas même
celles de la vie qu’il interrompra volontairement un 16 mars 1955 en se
jetant du toit de son atelier d’Antibes… C’est ce parcours singulier que
retrace avec précision, l’exposition du Musée d’Art Moderne de Paris en un
cheminement didactique permettant d’approcher cette personnalité et
artiste à nul autre pareil. Littéralement habité par la peinture, son art
répond rapidement à un élan irrépressible et urgent de saisir le monde et
le temps.
Cette recherche effrénée ne cherchait pas à emprunter les modes de son
époque, même si des influences peuvent bien entendu être perçues, ici ou
là, au fil des salles de l’exposition. |
La lente élaboration de son œuvre tient à la fois de cette instantanéité
du monde qu’il tentait de saisir, et cette conscience toujours lucide du
chercheur de papillon sans filet. Le parcours élaboré par les commissaires
de l’exposition - Charlotte Barat-Mabille et Pierre Wat, conseillère
scientifique Marie du Bouchet évoque bien cette mémoire de l’œuvre, bâtie
patiemment par Nicolas de Staël, une manière de se confier au monde,
discrète et pourtant irradiante. Le peintre œuvre sans cesse dans son «
laboratoire-atelier », brisant les codes et aspirant à un absolu de la
lumière et de la couleur toujours plus insaisissable. L’exposition
rappelle ainsi de manière chronologique ce parcours unique à partir de 200
tableaux, dessins et gravures.
Depuis la figuration initiale à l’abstraction croissante, des toiles
sombres comme son âme aux couleurs éclatantes de son aspiration à l’absolu
de l’art, Nicolas de Staël tente ainsi de fuir les gouffres existentiels
par cette quête picturale incessante jusqu’à l’année 1955 où l’artiste
décidera de passer de l’autre côté de la toile…
|
"Staël - Du trait à la couleur" Anne de
Staël, Hazan, 2023.
|
"Nicolas de Staël - Le voyage au Maroc"
Arléa, 2023
|
|
Louis Janmot - « Le Poème de l’âme »
Musée d’Orsay jusqu’au 7 janvier 2024
|
Le peintre Louis Janmot (1814-1892) n’est guère connu que des cercles de
spécialistes et des amateurs de la peinture du XIXe s… Et pourtant,
l’exposition qui vient d’ouvrir au musée d’Orsay laisse découvrir un
artiste des plus intéressants lançant des passerelles entre romantisme et
symbolisme. En collaboration avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, Janmot
étant originaire de cette ville, les commissaires de l’exposition, Servane
Dargnies de Vitry et Stéphane Paccoud, ont souhaité évoquer l’œuvre phare
du peintre « Le Poème de l’âme » à laquelle il consacra près d’un
demi-siècle.
Louis
Janmot (1814-1892) Le Poème de l'âme. Rayons de soleil, vers 1854
Lyon, musée des Beaux-Arts, don des héritiers de l’artiste, 1968
© Image © Lyon MBA / Photo Alain Basset
Cette fresque monumentale s’étire sur deux cycles de 18 peintures, 16
dessins et 34 poèmes, une véritable tapisserie picturale et poétique
explorant les tréfonds de l’âme au tournant du romantisme. Janmot fut
élève d’Ingres dont il héritera la sûreté du trait et admirateur de
Delacroix qui nourrira également sa palette. Le parcours initiatique qu’il
a patiemment constitué au fil des ans impressionna même l’exigeant Charles
Baudelaire ainsi que l’historien de l’art Henri Focillon. |
Le long poème de 2 814 vers tisse, en effet, un dialogue étroit avec les
œuvres en un troublant voyage héritier de Dante mais aussi de la pensée
catholique de son époque.
La modernité s’immisce, cependant, également avec les visions
cauchemardesques proches de Blake et de Goya, l’âme tour à tour tentée et
torturée en d’obscures pensées préfigurant l’étude de l’inconscient à
venir…
Louis Janmot Le Supplice de Mézence, en 1865
Musée d'Orsay Achat, 2014 © Musée d’Orsay,
Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
Ponctuant ce long périple, des scènes bucoliques s’invitent par
intermittence, révélant la qualité picturale de Janmot quant au paysage
dont il se saisit avec inspiration dans des évocations du Bugey et de
montagnes. Peintures et dessins alternent en une scénographie remarquable
ponctuée d’extraits de poèmes.
Un voyage spirituel et artistique rare à découvrir au musée d’Orsay avant
le 7 juin 2024 !
A noter en complément de l'exposition le
très complet catalogue coédité par le Musée d'Orsay et les éditions InFine
sous la direction de Stéphane Paccoud et Servane Dargnies-de Vitry, 192
pages, 150 ill., 24 x 28 cm, 2023. |
|
Fondation Louis Vuitton MARK ROTHKO
Exposition jusqu’au 02.04.2024
|
Le visiteur de cette importante rétrospective consacrée au peintre
américain Mark Rothko (1903-1970), figure majeure de l’art du XXe siècle,
aura le rare plaisir non seulement de (re)découvrir non seulement des
œuvres qu’il pensait connaître – une part importante du début du parcours
est réservée aux œuvres de jeunesse figuratives – mais aura également le
plaisir d’apprécier son art de l’abstraction dans le cadre idéal de la
Fondation Louis Vuitton. Ce vaste édifice baigné de lumière et aux salles
très diversifiées forme, il faut l’avouer, l’écrin de choix pour cet
accrochage savamment étudié par les commissaires de l’exposition, Suzanne
Pagé et Christopher Rothko, et parfaitement en harmonie avec la pensée
exigeante du peintre. L’artiste avait en effet des vues élevées quant à
son art et avait confié : « Je suis devenu peintre car je voulais élever
la peinture au même degré d'intensité que la musique et la poésie. » Cette
ambition apparaîtra sans équivoque au fil des 115 œuvres exceptionnelles
provenant des plus grands musées internationaux et collections privées,
dont celle de la famille de l’artiste.
©Lexnews
Mark Rothko éleva effectivement son art au-delà des seuls critères formels
de la couleur et de la géométrie. Contrairement aux vues réductrices
limitant trop souvent sa peinture aux rectangles donnés pour répétitifs de
sa deuxième partie de carrière, l’exposition fait la démonstration que
toute sa vie durant Rothko n’a eu de cesse de livrer un véritable combat
pour capter la lumière et la restituer au fil de ces variations
géométriques. Tour à tour lumineuses ou introspectives, ces multiples
créations exercent une fascination telle que le visiteur se surprend à
chuchoter en leur présence, signe révélateur de la forte charge
émotionnelle qui les anime, ainsi que le souligne Suzanne Pagé : « Comment
introduire par les mots à une œuvre qui a porté à son incandescence la
picturalité, langage irréductible à tout autre ? » Cette incandescence
manifeste irradie de manière hypnotique les différentes salles tout au
long des différents étages de la Fondation Louis Vuitton, reproduisant
ainsi le parcours d’une vie et d’une œuvre en autant de stations
méditatives. De la Galerie 1 à la Galerie 10, que de recherches
parcourues, que d’essais nourris à de nombreux questionnements
artistiques, philosophiques, mathématiques et autres champs de la pensée.
Hanté par la déflagration provoquée par Shoah et de manière plus générale
encore par la nature humaine et sa part sombre, Rothko recherche
l’insaisissable et questionne l’inavouable.
Exigeante et fascinante, l’œuvre de Rothko convoque intuitivement une
succession de questionnements et d’introspection, ce qui n’est pas le
moindre de ses mérites ainsi que l’atteste cette remarquable exposition,
évènement de cette rentrée à la Fondation Louis Vuitton. |
« Mark Rothko » sous la direction de Suzanne Pagé
et Christopher Rothko, catalogue de l'exposition « Mark Rothko » présentée
à la Fondation Louis Vuitton du 18 octobre 2023 au 2 avril 2024, 29 x 31
cm, 303 p. Fondation Louis Vuitton / Citadelles & Mazenod éditions, 2023.
À l’événement de la rentrée, la rétrospective Mark Rothko à la Fondation
Louis Vuitton, il fallait assurément un catalogue d’envergure, ce qu’ont
réalisé les éditions Citadelles & Mazenod sous la direction de Suzanne
Pagé, directrice de la Fondation Louis Vuitton, et Christopher Rothko,
fils de l’artiste. Nourri d’importantes contributions signées par de
nombreux spécialistes de Rothko, cette somme fait non seulement office de
catalogue, mais également et surtout de monographie de référence en
français. La première impression avant même de découvrir les articles
consacrés au peintre tient à la qualité de l’iconographie avec 115 œuvres
reproduites la plupart en pleine page, voire triple page, et respectant le
chromatisme toujours délicat de l’artiste. En feuilletant ces pages une à
une, un étourdissement saisira sans aucun doute le lecteur étonné de tant
de variations à la lumière et à la couleur… C’est ce saisissement
qu’introduit également Suzanne Pagé, co-commissaire de l’exposition, à ce
fort volume : « Comment introduire par les mots à une œuvre qui a porté à
son incandescence la picturalité, langage irréductible à tout autre ? Que
cherche le visiteur captif de ce qui parle si fort à ses yeux, à son cœur,
à tout son être ? ».
Au-delà du seul ressenti intuitif – important et néanmoins insuffisant –
l’œuvre de Rothko convoque l’âme de toute personne en quête de son
humanité, en en suggérant les contours mais aussi les tréfonds. Cette
géographie des émotions humaines fondamentales selon l’artiste, sans être
un programme contraignant, accompagne la découverte de ses œuvres au fil
des pages. À partir d’un questionnement métaphysique parfois exigeant, la
création se déploie en ses miroitements lumineux comme dans ses
profondeurs ténébreuses. Il suffit pour s’en convaincre de contempler de
longs instants chaque œuvre – surtout celles de l’abstraction au tournant
des années 1940-1950 qui immortaliseront Rothko - pour entrer en un état
hypnotique semblable à celui de l’écoute d’un prélude de Messiaen, des
Vexations de Satie ou encore des Metamorphosis de Philip Glass.
©Lexnews
Christopher Rothko, fils de l’artiste et psychologue, avertit le lecteur
découvrant un tableau de son père : « si vous n’y voyez qu’un vide, il
faut le regarder à nouveau » ! Minimalistes et réductionnistes en seront
pour leur frais ainsi qu’en témoignent les riches études réunies pour ce
volumineux catalogue qui pour chacune propose un cheminement dans ce
foisonnement créatif, des clés pour appréhender le nouveau langage
pictural introduit par Rothko. Chacune de ces études permettra ainsi de
mieux percevoir ces vibrations qui animèrent l’artiste jusqu’à son suicide
en 1970. |
« Mark Rothko – L’intériorité à l’œuvre » par Christopher Rothko,
Éditions Hazan, 2023.
Parmi les ouvrages accompagnant idéalement l’exposition Mark Rothko à la
Fondation Louis Vuitton, il faut assurément retenir ce livre dense, d’une
rare sensibilité et plus qu’informé, signé de la main même de son fils,
Christopher Rothko. Et, qui mieux que son fils, qui plus est psychologue,
pouvait, en effet, nous traduire en mots l’évolution et l’œuvre de l’une
des plus grandes figures de l’abstraction ? |
C’est effectivement toute la puissance
émotionnelle de ce grand artiste du XXe siècle que le lecteur retrouvera
au travers de ces quelque trois cents pages d’intimité réunissant une
vingtaine d’écrits de Christopher Rothko. Véritable exploration et
compréhension de l’œuvre de son père, ces pages livrent aux admirateurs de
Rothko non seulement des clefs de compréhension intellectuelle,
explicitant les différentes techniques, couleurs et périodes du peintre,
mais également une connaissance intime et sensible tant de l’œuvre que du
peintre. Ainsi, le lecteur pourra-t-il s’arrêter notamment sur cet essai
consacré à « Mark Rothko et la musique » ou même y découvrir un essai sur
« L’humour des Rothko » ! Mais, surtout, l’auteur a souhaité plus
particulièrement par cet ouvrage transmettre pourquoi et en quoi l’œuvre
de Rothko, toute tendue vers « l’expérience intime de la condition humaine
», concerne le spectateur, vient à sa rencontre, l’interroge et lui révèle
sa psychologie… « Des invitations non à sortir, mais à entrer en
nous-mêmes. En un sens, ce sont des fenêtres qui s’ouvrent sur l’âme, Des
endroits où mieux qu’ailleurs nous pouvons voir au-dedans », écrit-il.
Au-delà, Christopher Rothko a également eu à cœur en ces pages de revenir
sur les malentendus et interprétations erronées ayant pu être donnés, de
faux aiguillages ne permettant pas une pleine et parfaite compréhension de
la cohérence de l’œuvre immense de Mark Rothko ; de « ces perspectives
ouvertes vers l’intangible, intimidantes parce qu’elles semblent contenir
si peu »… C’est par ces mots que s’ouvre le prologue de l’auteur à cet
ouvrage incontournable. |
|
Van Gogh à
Auvers-sur-Oise
Les derniers mois
Du 03 octobre 2023 au 04 février 2024 |
Derrière la profusion des couleurs et formes mouvementées qui happent
d’emblée le visiteur de l’incontournable exposition de la rentrée, « Van
Gogh à Auvers-sur-Oise », se masque une impression diffuse d’apothéose et
de témoin laissé à la postérité du peintre. Sans parvenir à saisir dans sa
totalité cette prodigieuse créativité - comment cela serait-il possible ?
– nous prenons acte de ce phénomène à la manière de celles et ceux qui
découvrent l’énergie à peine canalisée d’un Raphaël ou d’un Mozart
disparus trop prématurément. Tel un phalène porté par l’éphémère durée du
temps, Van Gogh expérimente dans les deux derniers mois de sa vie une
tension telle que son art s’en trouvera métamorphosé en une apothéose que
laisse découvrir le très beau parcours conçu par les commissaires Emmanuel
Coquery, conservateur général, directeur du développement culturel et du
musée de la Bibliothèque nationale de France, et Nienke Bakker,
responsable de collection et conservatrice au musée Van Gogh en
collaboration avec Louis van Tilborgh et Teio Meedendorp, directeurs de
recherche au musée Van Gogh.
Vincent Van Gogh
Champ de blé aux corbeaux, juillet 1890
Van Gogh Museum, Amsterdam
© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
C’est à Auvers-sur-Oise près de Paris que le peintre se rend, en effet, le
20 mai 1890, deux mois plus tard, le 29 juillet, son suicide « manqué »
provoquera sa mort. Entre ces deux dates, Van Gogh se jette sur sa palette
comme un naufragé sur un radeau. Après les graves crises vécues à Arles,
son séjour dans l’asile de Saint-Rémy, le peintre en pleine tension
psychique se tourne vers son frère Théo et trouvera refuge à Auvers où le
Dr Gachet spécialiste des affections mentales et amoureux de la peinture
impressionnante accueillera avec bienveillance cette âme tourmentée. C’est
alors à l’auberge Ravoux où Van Gogh s’installe qu’un atelier original
conduira l’artiste à repousser les limites de son art avec 74 tableaux et
33 dessins.
Spontanément, en découvrant cet éblouissant parcours, le regard s’arrêtera
tout spécialement sur les œuvres iconiques, « Le Docteur Paul Gachet », «
L’église d’Auvers-sur-Oise » sans oublier le « Champ de blé aux corbeaux
». Au côté de ces chefs-d’œuvre indéniables, d’autres tableaux ne pourront
laisser indifférent tel ce « Champ de blé sous des nuages d’orage » dont
le bleu nuit intense laisse présager la fin ultime, la peinture ayant été
réalisée le 9 juillet quelques jours avant sa mort… Tout n’est pas que
funestes pressentiments dans ces œuvres réalisées en un élan virtuose où
le pittoresque retient encore l’artiste dans ces « Bords de l’Oise à
Auvers-sur-Oise » ou encore ces vases dont le « Vase aux fleurs »
distillant le vert et le mauve en autant d’espérances bucoliques. Au-delà,
ses traits « explosifs », les vibrations exacerbées des lignes trahissent
parfois déjà les ruptures inquiétantes et annonciatrices de la modernité à
venir du siècle suivant. Quelles que soient les raisons de sa visite, le
visiteur ne ressortira pas de cette remarquable exposition, évènement de
la rentrée, indemne d’une telle profusion d’affects et d’art conjugués.
Cette exposition est organisée par l’Établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie de Paris et le musée Van Gogh d’Amsterdam qui la
présentera du 12 mai au 3 septembre 2023, pour marquer son 50e
anniversaire. |
« Van Gogh à Auvers-sur-Oise - Les derniers mois » ; Catalogue officiel
de l'exposition, Collectif, coédition Musée d’Orsay / Éditions Hazan,
2023.
C’est un fort beau catalogue publié aux éditions Hazan, à la vaste
iconographie et aux riches contributions, qui accompagne l’exposition «
Van Gogh à Auvers-sur-Oise – Les derniers mois » ayant lieu au musée
d’Orsay à Paris. Réalisé grâce à une étroite collaboration entre le Van
Goh Museum et le Musée d’Orsay, l’ouvrage de plus de 250 pages revient sur
les derniers mois du peintre, un peu plus de deux mois de vie
psychiquement difficile, mais d’une extrême et incroyable productivité
artistique. Après Arles et Saint Rémy de Provence, Van Gogh arrive, en
effet, à Auvers-sur-Oise, précisément le 20 mai 1890, accueilli par le Dr
Gachet. Là, dans le Vexin français, il découvre une campagne apaisée,
oubliée quelque peu de cette modernité galopante marquant le XIXe siècle ;
des paysages qui inspireront jusqu’à ses derniers jours nombre de ses
œuvres. Woutter Van Der Veen s’arrête avec précision dans son écrit sur ce
village et cette « Campagne d’Auvers-sur-Oise, lieux et rencontres »,
alors que Teio Meedendorp revient, pour sa part, sur les « multiples
visages » de ce village ayant tant marqué la créativité du peintre.
Mais, la présence et prévenance du Dr Gachet, le calme apparent des champs
de blé et de coquelicots ou encore « Le charme des fleurs » sur lequel
s’arrête dans sa contribution Nienke Bakker, ne suffiront malheureusement
pas à apaiser ses maux et Van Gogh tentera de mettre fin à ses jours le 27
juillet 1890.
Vincent Van Gogh
L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet, 1890
Musée d'Orsay
Achat avec le concours de Paul Gachet, fils du docteur Paul Gachet, et la
participation d'une donation anonyme canadienne, 1952
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
Entre ces deux dates, il ne réalisera pas
moins de 74 toiles et plus de 50 dessins, objet de ce superbe catalogue.
Des toiles représentant outre la campagne et le village d’Auvers-sur-Oise
avec son église, mais aussi de nombreux portraits ou encore des natures
mortes, des tableaux où éclatent ces traits plus extravagants que ronds et
ces verts côtoyant ou se diluant dans les bleus du ciel ou d’orages si
caractéristiques de Van Gogh. Une « signature » propre au peintre que le
lecteur retrouvera comme condensée dans ces derniers tableaux au format
double carré, des tableaux réalisés quelques jours seulement avant sa
tragique fin et annonciateurs d’une « nouvelle peinture » ainsi que le
développe Emmanuel Coquery dans sa riche contribution.
Deux mois d’une intense activité artistique qui révèlent quasiment à eux
seuls la rapide et incroyable évolution de l’œuvre de Van Gogh, un « art
plein de promesses », ainsi que le souligne en son introduction Louis van
Tilborg, avant de conclure en ces termes : « La fin qu’il s’est donnée,
hélas, n’a pas permis qu’il s’accomplisse ». En ce 29 juillet 1890, Van
Gogh avait 37 ans. |
|
Exposition « Noël Coypel, peintre de grands
décors » -
Grand Trianon et Château de Versailles
du 26 septembre 2023 au 28 janvier 2024. |
C’est à une belle exposition en deux temps consacrée au peintre Noël
Coypel à laquelle nous convie jusqu’au 28 janvier 2024 le Château de
Versailles en cette année marquant son 400e anniversaire. Noël Coypel
(1628-1707), peintre trop souvent et injustement négligé, est d’abord
connu pour ses grands formats, des ensembles qui ornèrent, outre le
Parlement de Bretagne à Rennes, les grandes demeures royales dont
Versailles, bien sûr, mais aussi le Louvre, le Palais Royal ou encore
Fontainebleau et les Invalides au soir de sa vie, d’où le titre de cette
splendide exposition : « Noël Coypel, peintre de grands décors ».
Soulignons également que ce grand peintre du Roi, à la nombreuse
descendance d’artistes de père en fils et de fils en petits-fils, eut plus
d’une couleur sur sa palette ! C’est ainsi, que seront signés de son nom
non seulement de magnifiques plafonds, mais également des tableaux
d’autel, des peintures de chevalet, des dessins ou encore des cartons de
tapisserie…
Ce ne sont pas moins de 90 de ses œuvres réunies par les soins de Béatrice
Sarrazin, conservateur général du patrimoine au musée national des
châteaux de Versailles, qui sont ainsi aujourd’hui présentées au grand
public à Versailles : D’abord (ou ensuite, selon chacun) au Grand Trianon
où l’artiste fait l’objet d’une très belle mise en perspective aux deux
sens du terme avec une scénographie signée Véronique Dollfus en parfait
accord avec le blanc du Grand Trianon.
En ces lieux, en une multitude et succession de pièces et thèmes, le
visiteur aura le loisir de découvrir tout le talent, la carrière et
l’étonnante palette de couleurs de cet artiste, remarqué par Charles
Errard avant qu’il ne se rapproche de Charles Le Brun et de Colbert. |
Nombreuses seront alors les commandes royales faites à celui qui fut reçu,
puis devint professeur de l’Académie royale de peinture et de sculpture,
avant d’être nommé en 1672 directeur de l’Académie de France à Rome.
Mais, au-delà de l’académisme de ce peintre majeur du XVIIe siècle, le
visiteur sera surtout conquis par la liberté de tons que nous offrent
encore aujourd’hui ses chefs-d’œuvre ; on songe aux peintures qui ornaient
le petit appartement du roi aux Tuileries et aujourd’hui réunies à
l’occasion de cette exposition, mais aussi aux tableaux de Trianon que
Coypel se vit confiés par Louis XIV.
Apollon vainqueur du serpent Python, 1700-1704
© RMN-GP (Château de Versailles) / © Christophe Fouin
Les couleurs, la gestuelle, les compositions, tout semble retenir le
regard… Suivra une audacieuse vidéo consacrée au Dôme royal des Invalides
; Dôme si souvent vu et dont on oublie qu’il fut réalisé par ce grand
artiste alors qu’il avait déjà plus de 70 ans. Cette première partie de
l’exposition au Grand Trianon se conclura, enfin, par une dernière une
salle non dénuée d’intérêts dédiée aux cartons de tapisserie exécutés par
Coypel.
Mais, cette belle découverte d’un artiste trop peu connu ne s’arrêtera pas
là ! Le visiteur pourra, en effet, également, après avoir éventuellement
traversé les jardins du Château sous les couleurs d’automne, se rendre au
Château même, dans la salle des gardes de la Reine plus précisément, pour
y admirer plafond et tableaux réalisés par l’artiste ; des œuvres ayant
fait l’objet d’une exceptionnelle restauration en 2015 et 2017.
Pour une découverte complète de ce grand peintre, enfin mis à l’honneur,
le visiteur pourra aussi se rendre au musée des Beaux-arts de Rennes où
une exposition lui sera également consacrée au printemps prochain. |
|
Exposition Séduction et pouvoir
l’art de paraître à la cour aux XVIIe et
XVIIIe siècles
Musée du Domaine royal de Marly jusqu’au
27/08/23 |
C’est dans le cadre enchanteur et intimiste du musée récemment rénové du
Domaine royal de Marly que se tient actuellement, et jusqu’au 27 août, une
exposition consacrée à l’art de s’apprêter à la cour aux XVII et XVIIIe s.
Contrairement à ce qui pourrait paraître, ce thème, loin d’être futile,
fut l’objet dès cette époque d’une véritable codification avec ses us et
coutumes au risque d’être définitivement écarté de la cour… Séduction et
pouvoir font en cette époque, en effet, bon usage ainsi qu’en témoigne le
parcours captivant de cette expo à la scénographie sobre et raffinée.
Flacons à parfums, 3e quart du XVIIIe siècle, cristal taillé et gravé,
décor
à l'or fin, Versailles, collection particulère
© Thierry Malty - Anne Camilli & Cie
Précédé par la collection permanente qui replace l’exposition dans le
contexte plus général des domaines royaux de Versailles et de Marly, cette
dernière réunit pas moins d’une centaine d’accessoires de mode et de
beauté témoignant que la coquetterie en ces temps d’Ancien Régime
répondait à des règles strictes que le visiteur découvrira grâce aux
nombreux cartels accompagnant les vitrines. Sur le lieu même où le Roi
Soleil aimait à se retirer en privé, sont ainsi réunis les accessoires
essentiels à l’art de paraître, perruques à l’ordonnancement savant,
souliers, parfums, bijoux, éventails et autres petits objets précieux que
l’on découvrira, parfois avec étonnement, tels ces délicats pomanders
protégeant des parfums solides… |
Par-delà la codification stricte qui ressort de l’usage de tous ces
apparats, c’est surtout le raffinement et l’art de la galanterie qui
forceront l’admiration si l’on compare avec l’aridité de leur équivalent
en notre époque contemporaine. Telle boucle de soulier convient pour tel
usage, telle perruque correspond à une situation bien précise, ce monde
évanescent pour qui le nombre de boutons sur un habit comptait tout autant
que l’art de la conversation en dit long sur le niveau de raffinement
atteint par cette société de cour…
Nécessaire à parfum 4e quart du XVIIIe siècle,
coque de noix, cristal, vermeil, laiton Versailles, collection
particulière
© Thierry Malty - Anne Camilli & Cie
La visite sera agréablement complétée d’une promenade dans le parc même du
Domaine Royal de Marly dont les vestiges d’une époque à jamais révolue
témoignent encore du faste atteint par l’art de la cour aux XVII et XVIIIe
s.
Le visiteur poursuivra également cette découverte par la riche et
fructueuse lecture du catalogue accompagnant idéalement cette exposition
paru aux éditions inFine sous la direction de Karen Chastagnol,
co-commissaire de l’exposition et directrice du musée du Domaine royal de
Marly. Cet ouvrage abondamment illustré familiarisera en effet le lecteur
avec l’art des boucles, dentelles et bonnets, les bijoux et montres, les
souliers et parures, l’art du parfum, sans oublier les vêtements au savant
ordonnancement. Un émerveillement et une découverte à partager entre
grands et petits. |
|
Naples à Paris
Le Louvre invite le musée de Capodimonte
jusqu’au 8 janvier 2024
|
Naples s’invite au musée du Louvre en un dialogue inspiré conçu par les
commissaires Sébastien Allard et Sylvain Bellenger entre collections du
musée parisien et du musée de Capodimonte en restauration. Cet évènement
insuffle littéralement un nouveau dynamisme à la Grande Galerie qui,
pendant six mois, profitera de l’accrochage de 33 chefs d’œuvres de la
peinture italienne du XVe au XVIIe s. côtoyant ceux du Louvre. Quel
bonheur que de contempler cette Crucifixion de Masaccio d’une rare
intensité avec Madeleine épleurée de dos dont le manteau rouge flamboyant
irradie la scène. Splendide Bellini, également, avec cette Transfiguration
qui révèle la perfection de l’artiste dans cet équilibre absolu des
couleurs et des perspectives avec ce ciel inoubliable ourlé de nuages.
Caravage, Carrache, Guido Reni, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo,
Rosso Fiorentino sans oublier Titien et sa délicate Danaé combleront les
amateurs de chefs d’œuvre. Le regard se surprend à de nouvelles
associations, des comparaisons jusqu’alors mentales et désormais
physiquement possibles entre les tableaux du Louvre et ceux de Capodimonte.
L’expérience notamment fertile qui consistera à comparer La Flagellation
du Caravage de Capodimonte réalisée en 1607 aux trois oeuvres de l’artiste
que le Louvre possède La Diseuse de bonne aventure, oeuvre de jeunesse, le
portrait d’Alof de Wignancourt, et la célèbre Mort de la Vierge datant de
1605. La maîtrise du clair-obscur atteinte avec La Flagellation n’a d’égal
que l’intensité dramatique des bourreaux tordant littéralement le corps du
Christ. Autre dialogue inspirant que celui de la célèbre Antéa de
Parmigianino avec les Corège du Louvre. Ce parcours se poursuivra avec
bonheur dans les deux autres espaces consacrés à la collection de
Capodimonte. La Salle de La Chapelle de l’aile Sully tout d’abord
rappellera la richesse de l’histoire de ce lieu qui sut profiter des
apports et contributions déterminants des Farnèse, Bourbons et
Bonaparte-Murat. Chacune de ces dynasties apporta en effet sa pierre à
l’édifice ainsi qu’en témoignent le remarquable Titien (portrait du pape
Paul III Farnèse avec ses neveux) tout autant que l’exceptionnelle et
raffinée Cassette Farnèse en argent doré réalisée par Manno di Bastiano
Sbarri et Giovanni Bernardi.
Jusepe de Ribera. Apollon et Marsyas. Museo e Real Bosco di Capodimonte ©
Luciano Romano
Point d’orgue intimiste à l’écart de la foule, la Salle de l’Horloge
réservera de précieux instants de contemplation avec ce véritable
laboratoire de la conception des chefs-d’œuvre. La richesse du cabinet des
Dessins et des Estampes de Capodimonte n’est plus à rappeler et le petit
aperçu qu’en livre l’actuel accrochage de cartons exceptionnels de
Michel-Ange (Groupe de soldats) et de Raphaël (L’Annonciation) pourrait à
lui seul valoir la visite ! Délicatesse du trait, perfection des drapés
rivalisant de dextérité avec le tracé des architectures, sans oublier
l’intensité des émotions telle cette impétueuse Tête de jeune homme de
Raphaël. Nombreuses seront les découvertes lors de cette exposition qui
fort heureusement se prolongera jusqu’au 8 janvier 2024 (à l’exception de
la Salle de l’Horloge jusqu’au 25 septembre 2023 en raison de la fragilité
des dessins). |
Naples à Paris. Le Louvre invite le musée
de Capodimonte Édition publiée sous la direction de Sébastien Allard,
Sylvain Bellenger et Charlotte Chastel-Rousseau, Musée du
Louvre/Gallimard, 2023
A cet évènement exceptionnel, il fallait un catalogue inspiré, chose faite
avec « Naples à Paris » des éditions Gallimard qui permet en quelques 320
pages de retracer la richesse de cette collection dialoguant avec celle du
musée du Louvre. Erri De Luca a parfaitement saisi l’enjeu d’une telle
mise en rapport en évoquant ses propres réminiscences de sa ville natale
et de sa jeunesse difficile.
Sa sensibilité sociale fait écho à cette vitalité qui se dégage de nombre
des tableaux réunis pour l’exposition. Sylvain Beranger, quant à lui,
parvient à rendre l’âme de Capodimonte et de ce XVIIIe siècle des Bourbon
à Naples, indissociable des enjeux politiques de cette période cruciale.
Giovanni Bellini, "La Transfiguration" (Per gentile concessione del MIC -Ministero
della Cultura, Museo e Real Bosco di Capodimonte)
L’essai n’occulte pas, enfin, ni les temps présents ni même futurs en
évoquant le grand Capodimonte 2025 plus en phase avec son prestigieux
passé royal.
Avec 200 illustrations et 320 pages, cette somme réunissant spécialistes,
écrivains et conservateurs des deux musées permettra au lecteur non
seulement de mieux saisir la richesse et la diversité de cet ensemble
unique mais également d’apprécier les nouveaux rapports proposés entre les
deux musées.
Masaccio. La Crucifixion. Museo e Real Bosco di Capodimonte
©
Luciano Romano |
|
Exposition Manet -
Degas
musée d'Orsay
jusqu'au 23 juillet 2023 |
« Manet – Degas » sous la direction de Laurence
Des Cars, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher et catalogue de
l’exposition éponyme du Musée d’Orsay ; Relié, 24 x 28.8 cm, 288 p., 200
illus., Musée d’Orsay / Gallimard, 2023.
C’est un captivant ouvrage collectif sous la direction de Laurence Des
Cars, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher qui accompagne au titre de
catalogue officiel l’exposition « Degas/Manet » du Musée d’Orsay.
L’ouvrage a fait choix de revenir sur les multiples liens qui ont pu
réunir ces deux géants de la peinture française, figures majeures de la
nouvelle peinture des années 1860-1880. « L’énigme d’une relation » que
souligne d’entrée de jeu Isolde Pludermacher, conservatrice générale
peinture au musée d’Orsay.
Relevant points
communs, mais également oppositions, l’ouvrage nous livre une belle mise
en perspective tant de leur univers, de leur époque et cercles respectifs…
Car, et ainsi que le souligne en sa préface, l’historien de l’art
Christophe Leribault, « Ce qui lia les deux peintres, amis distants,
souvent brouillés, n’épuise pas leurs génies propres ». Aussi, au-delà de
leurs « sensibilités politiques », de leurs « réseaux croisés », des
cercles et salons, des cafés et champs de courses, c’est à un perpétuel
dialogue de leur art auquel nous convie ce riche catalogue. L’art du
portrait, bien sûr, et de l’autoportrait sous la plume de nouveau d’I.
Pludermacher ou encore « Du nu » sous celle de S. Guégan, conseiller
scientifique pour les musées d’Orsay et de l’Orangerie, mais aussi marines
et paysages avec à l’arrière-fond ce point de jonction toujours délicat
des liens qu’entretenaient les deux peintres avec le mouvement
impressionniste…
Soulignons, enfin, que ce ne sont pas moins de quatre passionnants essais
qui viennent clore ce déjà riche ouvrage – dont « Degas, Manet, Valéry »
de S. Guégan ou encore « Manet, Degas et le demi-monde d’Alexandre Dumas
fils » de Denise Murrell avant que le catalogue ne se referme sur une
chronologie largement illustrée.
|
« Œil pour œil – Manet / Degas » de Stéphane
Guégan et Isolde Pludermacher, Musée d’Orsay / Editions Gallimard, 2023.
Sur ces photos, l’un est robuste, les deux mains dans les poches avec un
regard droit et une barbe bien fournie, le second de deux ans son cadet
est, en revanche, à peine assis sur le bord d’un bureau, maigre presque
chétif avec une barbe bien taillée… Ces deux clichés, ce sont Manet et
Degas, et ils ouvrent l’ouvrage « Œil pour œil ; Manet – Degas » signé
Stéphane Guégan, conseiller scientifique pour les musées d’Orsay et de
l’Orangerie, et Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au
musée d’Orsay. Pour aborder cette « Nouvelle peinture » des années
1860-1880 dont nos deux comparses seront les figures majeures, les auteurs
n’ont pas hésité à teinter leur texte de tous ces mots : œil, vision,
regard, yeux, percevoir, voir… Il est vrai, souligne S. Guégan que « Manet
et Degas nous rappellent que le monde ne saurait être indépendant de la
façon dont il est perçu et que leurs tableaux sont le produit d’une vision
qui leur est propre. » Ainsi que nous l’annonçait déjà le titre de
l’ouvrage, le ton est donné et c’est bien de regards croisés – ceux de
Manet, de Degas, ceux également de l’auteur mais aussi ceux du spectateur
– dont il s’agit en ces pages. Plus encore même, car « si la peinture
parvient désormais à rendre compte d’une perception rafraîchie du réel,
elle modifie aussi sa relation au spectateur; et, troisième nouveauté, il
lui arrive de faire du regard, ou des regards échangés, le sujet même du
tableau » souligne encore S. Guégan.
« Regards croisés », donc, mais aussi « Droit de regard » auquel est
convié le lecteur de cette riche et des plus agréables analyses, mais
également, le spectateur privilégié de ces quarante œuvres. Un texte
dynamique et rafraîchissant appuyé par une vaste iconographie et de
judicieux vis à vis pour cet « Œil pour œil » : Regards perdus avec la
célèbre « Absinthe » de Degas de 1875-1876 ou la non moins célèbre « La
prune » de 1877 de Manet, regards en mouvements également, mais aussi
regards intimistes, indiscrets, voire clandestins ; on songe, bien sûr, à
« L’Olympia » de Manet ou à la fameuse toile « Intérieur » de Degas…
Avec cet « œil pour œil de Manet – Degas » publié à l’occasion de
l’exposition « Manet/Degas » au Musée d’Orsay et accompagnant idéalement
le catalogue, Stéphane Gégan et Isolde Pludermacher nous offrent un
plaisir certain et renouvelé.
|
|
Exposition Chefs d’oeuvre de la du Roi
L’écho du Caravage à Versailles
Château de Versailles
jusqu’au 16 juillet 2023
|
LEXNEWS |
05.05.23
par
Philippe-Emmanuel Krautter
Pour les 400 ans du château de Versailles (1623-2023), une exposition
aussi exceptionnelle qu’unique permet d’admirer les tableaux du Roi Soleil
! La Chambre de Louis XIV est en effet actuellement en restauration et les
tableaux des plus grands maîtres de la peinture qui ornaient ses cimaises
à plusieurs mètres de hauteur ont été décrochés, restaurés et sont
aujourd’hui exposés pour la première fois à portée d’œil du visiteur…
À l’abri du tumulte des visiteurs, cette exposition permet en un court
mais néanmoins riche parcours d’entrer littéralement dans l’intimité du
monarque inspirateur de Versailles. Son goût pour les arts était sûr et la
sélection des plus belles œuvres pour orner le lieu à la fois de son repos
et de sa représentation publique en témoigne. C’est justement ce
qu’explique avec pédagogie la première salle du parcours soulignant le
rôle de la Chambre du Roi comme épicentre du pouvoir absolu appuyée par
une très belle maquette de Charles Arquinet réalisée en 1958 donnant un
aperçu instructif de l’ensemble des accrochages.
maquette Vue de la chambre du Roi © château de Versailles, T. Garnier
Puis vient la séduction suscitée par d’admirables portraits réunis en une
salle intimiste. Quatre dessus-de-porte dont l’ovalité renforce encore
l’éclat de leur beauté et qui furent naguère donnés pour être de Van Dyck,
Le Dominiquin ou encore Caravage, même si depuis leurs auteurs ont été
quelque peu réévalués (atelier de Van Dyck, Caracciolo…). Allant
crescendo, la troisième salle met en valeur trois autres œuvres
éblouissantes, un admirable Valentin de Boulogne – cet artiste intempestif
à la manière de Caravage dont il fut l’un des plus brillants continuateurs
- un Giovanni Lanfranco et un tableau attribué à Nicolas Tournier.
|
Ces œuvres témoignent des goûts de l’époque selon l’influence italienne
Caravage, Raphaël, le ténébrisme et autres peintures naturalistes.
L’ensemble pictural laisse l’impression d’être découvert pour la première
fois alors que l’on pensait pourtant connaître ces peintures, il est vrai,
trop haut placées et difficilement observables habituellement…
La Diseuse de bonne aventure Valentin de Boulogne (1591-1632), 1626-1628,
huile sur toile, Paris, musée du Louvre, département des Peintures.
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / A. Dequier
C’est ainsi une véritable découverte qu’offre cette exposition qui se
prolongera encore en une dernière salle réunissant des œuvres de Valentin
de Boulogne habituellement accrochées à l’attique, ce peintre d’origine
française ayant passé la plus grande partie de sa carrière en Italie, mort
tragiquement d’un excès de boisson…
Agar secourue par l’ange Giovanni Lanfranco (1582-1647), vers 1616, huile
sur toile,
château de Versailles, dépôt du musée du Louvre, 1949 © château de
Versailles, Dist. RMN © C. Fouin
Dans cet espace, le visiteur pourra admirer à loisir, et dans la
tranquillité, les quatre magnifiques Évangélistes qui entrèrent dans la
collection de Louis XIV en 1670. Ces peintures d’une délicatesse extrême
dans le rendu des traits des disciples du Christ ne pourront
qu’émerveiller le visiteur, justifiant ainsi pleinement la visite de cette
exposition à découvrir jusqu’au 16 juillet 2023 pouvant être complétée par
son passionnant catalogue paru aux éditions In Fine sous la direction de
Béatrice Sarrazin.
|
|
« Giovanni Bellini, Influences croisées »
Exposition jusqu'au 17 juillet 2023, Musée
Jacquemart-André, Paris
|
En entrant dans le cadre toujours intimiste du Musée Jacquemart-André, le
visiteur ne sera pas dépaysé en découvrant dans les salles d’exposition
tant de splendeurs vénitiennes autour et sur le peintre Giovanni Bellini.
Bellini, mais aussi Mantegna, son beau-frère, sont des habitués des
cimaises de l’auguste demeure qui fera prochainement l’objet d’importants
travaux… Véritable évènement de ce début de printemps 2023, « Giovanni
Bellini, Influences croisées », nous transporte instantanément au cœur de
la Sérénissime en ces XVe et XVIe s., époque déterminante pour Venise,
mais également pour l’orient avec la prise de Constantinople en 1453 qui
profitera aux Vénitiens dotés d’une importante flotte.
La première salle a fait le choix de présenter les modèles padouans du
jeune peintre, l’atelier de Jacopo Bellini son père, bien sûr, mais aussi
la présence de son frère aîné Gentile, sans oublier bientôt, l’influence
d’Andrea Mantegna, son beau-frère… Ces premières « influences croisées »
allaient très tôt imprégner l’art du jeune Giovanni, sans pour autant
étouffer son originalité qui ne cessera paradoxalement de croître au fil
de ces inspirations rencontrées. Le peintre témoignera en effet rapidement
de sa propre créativité en une rencontre habile de l’ancien et du moderne,
du legs byzantin qu’il parvient à merveille à restituer, sans l’enfermer,
tout en faisant éclater la lumière de ses couleurs au fil des tableaux
qu’il composera avec patience et rigueur. |
Neville Rowley, co-commissaire de l’exposition avec Pierre Curie, insiste
sur cet art bien particulier que Giovanni développera à partir des
influences flamandes venues du Nord, de la dimension sculpturale apportée
également par Donatello notamment à Padoue, sans omettre l’art byzantin
précédemment évoqué, Mantegna, Cima da Coneglio avant celles de ses plus
prestigieux élèves, Titien et Giorgione…
L’exposition parvient à restituer l’élégance de cet art ciselé qui donna
naissance à ces inoubliables Vierges à l’enfant dont certaines des plus
émouvantes ont été réunies pour l’évènement en une scénographie sobre et
raffinée d’Hubert Le Gall. Qu’il s’agisse de la Vierge sublimée par la
sensibilité spirituelle vénitienne ou des évocations plus tendues du «
Christ mort soutenu par deux anges » témoignant de la force dramatique de
Mantegna, Bellini émeut, Bellini séduit avec ses drapés éclatants, Bellini
étonne avec sa propension à magnifier la lumière. Une exposition qui
parvient à transmettre ce mystère de la plus belle des manières.
-Catalogue "Giovanni Bellini. Influences croisées" sous la direction de
Neville Rowley, Pierre Curie, Michel Hochmann, Sara Menato, Gennaro
Toscano, 192 p., 28 x 24 cm, Fonds Mercator, 2023.
-Giovanni Bellini e i pittori belliniani. Ediz. illustrata di Anchise
Tempestini, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2021.
-Peter Humfrey « Giovanni Bellini, an introduction » Marsilio Editori,
2021. |
|
Musée de l’Homme - «
Art et préhistoire »
exposition jusqu’au 22 mai 2023
|
LEXNEWS |
31.01.23
par
Philippe-Emmanuel Krautter
Lorsque l’art rencontre la préhistoire, cela donne naissance à une
exposition au Musée de l’Homme de Paris didactique pour les plus grands et
ludique pour les plus petits. Le Museum national d’Histoire naturelle a,
en effet, choisi pour cette exposition un thème à la fois porteur et
toujours délicat tant les sources dont nous disposons ne nous permettent
pas encore de connaître la véritable intention des auteurs de ces premiers
artefacts que l’on range sous le vocable d’art.
Plaquette de La Marche - © MNHN - J.-C. Domenech
Qu’il s’agisse de ces
admirables statuettes qualifiées de Vénus par les premiers préhistoriens
aux formes souvent généreuses et explicites ou encore ces bois gravés de
toute sorte d’animaux formant l’environnement de ces femmes et hommes du
paléolithique, sans oublier les multiples représentations sur parois (art parétial) ou rocher (art rupestre), tout fait signe sans que nous soyons
les premiers destinataires de ces messages. |
C’est justement l’intérêt et la richesse d’un tel questionnement que de
nous forcer à imaginer les raisons pour lesquelles ces premiers artistes
ont souhaité léguer ces témoignages du passé. S’agit-il de fonctions
sacrées ?
Des premières émotions face à une conscience de la beauté ? Ou encore de
procédés pour communiquer entre individus et nature ? Si des réponses
certaines ne pourront, certes, être apportées par cette exposition, la
mise en confrontation de ces œuvres permettra de mieux se familiariser
avec elles et d’enrichir ainsi notre propre questionnement.
Squame du mammouth de la Madeleine © MNHN - J.-C. Domenech
Pour ce faire la première partie de l’exposition a été consacrée à l’art
mobilier en réunissant ce que l’homo sapiens a su façonner de plus beau
depuis 40 000 ans avec notamment l’emblématique Vénus de Lespugue rarement
exposée. La deuxième partie quant à elle s’attache à exposer les
fondamentaux de l’art pariétal et rupestre avec ces admirables œuvres
peintes ou sculptées en parfaite osmose avec leur environnement et que les
multiples dispositifs multimédias parviennent à restituer le temps d’une
projection, éphémère quant à elle…
Enfin, le parcours se conclut par un hommage à la fameuse Vénus qui a su
inspirer au fil des décennies nos contemporains sous la forme de
réinterprétations d’artistes stimulés par cette icône préhistorique.
À noter qu’à partir du 8 février, une quatrième partie sera ouverte avec
l’exposition d’œuvres de Pablo Picasso associées à la préhistoire dans le
cadre de la « Célébration Picasso 1973-2023 » pour le cinquantenaire de sa
disparition. |
|
Guido Reni, « Le Divin » exposition au
Städel Museum
Francfort sur le Main
jusqu’au 5 mars 2023
|
LEXNEWS |
19.01.23
par
Philippe-Emmanuel Krautter
Une ambitieuse exposition monographique consacrée au grand peintre du
baroque italien Guido Reni (1575-1642) vient d’ouvrir au Städel Museum de
Francfort, un peintre quelque peu injustement relégué à l’arrière-scène au
profit d’un certain…
Caravage, son contemporain. Pourtant, la fin du XVIe et la première moitié
du XVIe siècle italien allaient consacrer cet artiste célèbre dans
l’Europe entière ainsi qu’en témoigne cette belle exposition réalisée sous
le commissariat du Dr Bastian Eclercy (Head Italian, French, and Spanish
Paintings before 1800, Städel Museum) et d’Aleksandra Rentzsch (Assistant
Curator of Italian, French and Spanish paintings before 1800).
Guido Reni (1575–1642) Hippomenes and Atalanta, ca. 1615–18 Oil on canvas,
193 × 272 cm (later extended state 206 × 279 cm) Madrid, Museo Nacional
del Prado
Photo: Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado (José Baztán y Alberto
Otero)
Les plus grands mécènes tels le pape Paul V ou encore le duc de Mantoue se
sont, en effet, empressés de solliciter des commandes auprès de Guido Reni
avant qu’il ne tombe les siècles suivants quelque peu dans l’oubli. Pour
réparer cette infortune, le parcours de l’exposition a retenu pas moins de
130 œuvres du maître italien né et mort à Bologne. |
La part réservée à ses œuvres d’inspiration
religieuse retient particulièrement l’attention avec notamment son
émouvant Christ à la colonne dont le clair-obscur souligne avec une rare
intériorité le contraste entre le corps physique supplicié et la dimension
divine endurant l’épreuve ultime pour le rachat de l’humanité.
Guido Reni (1575–1642)
Assumption of the Virgin, ca. 1598/99
Oil on copper, 58 x 44,4 cm
Frankfurt, Städel Museum
Photo: Städel Museum
Guido Reni émeut et fascine par sa manière de rendre la dimension divine
dans chacun de ses traits, influençant ainsi de manière déterminante les
arts sacrés de son époque ainsi que l’exprime encore ce visage du Christ
couronné d’épines tournant son regard douloureux vers son Père… Mais,
Guido Reni se veut également peintre de la mythologie, ce qu’il réussit à
merveille comme le démontre également les somptueuses représentations de
Bacchus et d’Ariane en une déclinaison de couleurs audacieuses, saumon,
vert d’eau, jaune or sur fond bleu.
L’exposition du Städel Museum, à seulement quelques heures de Paris,
offrira au visiteur encore bien d’autres et belles découvertes !
Catalogue (en allemand ou en anglais) Guido Reni The Divine Ed. Bastian
Eclercy, text(s) by Maria Aresin, Babette Bohn, Aoife Brady, Sybille
Ebert-Schifferer, Bastian Eclercy 2022. 320 pp., 285 ills. Hardcover,
23.00 x 28.00 cm, Hatje Cantz éditions. |
|
KIMONO
Exposition Musée du quai Branly-Jacques Chirac
jusqu'au 28 mai 2023
|
LEXNEWS |
13.11.22
par Sylvie Génot Molinaro
Le kimono est le vêtement japonais le plus connu sur la planète et
certainement le plus décliné dans le monde de la mode. Il traverse les
cultures en s’adaptant à chaque fois sous les doigts des plus grands
créateurs depuis l’ère Edo (apogée de ces déclinaisons) jusqu’à
aujourd’hui. Ce vêtement traditionnel et raffiné de la culture japonaise
se laisse contempler avec une approche esthétique et historique nouvelle,
au musée du quai Branly Jacques Chirac. Découvrir l’histoire fascinante de
ce vêtement iconique, c’est se laisser happer par le froissement des
tissus, des soies de qualité, des broderies sublimes, des accessoires qui
lui sont attribués, des codes sociaux dont il est le reflet du plus simple
(paysans, pêcheurs) au plus somptueux (militaires, geishas, prostituées,
courtisanes, acteurs de Kabuki, riches marchands jusqu’aux plus hautes
marches du pouvoir). Les yeux sont ravis par tant de beauté, de détails,
de délicatesse, du mystère de son assemblage (animation 3D du montage d’un
kimono) aux mystères cachés sous les différentes couches des sur-kimonos.
Apparu pour la première fois au XIIIe siècle, le mot kimono le terme
d’origine « kosode » qui désignait dans l’ancien Japon un vêtement aux
manches tubulaires et aux emmanchures étroites, par opposition au « osode
» un vêtement aux manches larges.
C’est sa forme épurée et géométrique en T qui sied tant aux femmes qu’aux
hommes ne soulignant rien de l’anatomie des genres comme en Occident où le
vêtement doit souligner les formes des corps, qui séduit les esprits.
C’est certainement à l’ère Edo que la créativité autour du kimono a été la
plus remarquable, grâce au développement extraordinaire de l’art du
textile qui a permis la création de motifs remarquables et complexes sous
l’influence d’acteurs et courtisanes célèbres, créateurs de tendances. |
Émerge alors une classe de marchands de plus en plus aisés qui réclament
des modèles symboles de leur richesse et de celle de leur clientèle et du
raffinement pour cette haute classe sociale avide de briller aux yeux de
tous. Couleurs, motifs, nombre de kimono et sur-kimono portés évoluent à
travers les siècles constituant ainsi un code visuel très fort sur son
propriétaire, la saison (différentes déclinaisons de motifs de végétaux ou
fleurs) et autres scènes d’épopées guerrières ou de la vie quotidienne, de
rituels et festivités ( mariage, deuil, premier kimono…)
À l’ère Meiji, la tendance privilégie une élégance plus discrète, alors
qu’après la Seconde guerre mondiale, le port du kimono laisse la place au
costume plus occidental et codifié jusqu’à ce que de jeunes créateurs
contemporains se réapproprient ce vêtement et redonnent, comme à l’ère
Edo, l’influence cette fois-ci planétaire, du kimono. L’ouverture du Japon
à l’Occident sous l’époque Meiji (1868/1912) va favoriser l’éclosion d’un
courant artistique dans toute l’Europe. À cette époque de nombreux
collectionneurs font l’acquisition d’estampes d’Hokusai et d’Hiroshige, à
l’image de Monet, et l’on notera alors leur influence sur le mouvement
impressionniste.
©Outer-kimono
for a woman (uchikake), probably Kyoto, 1860-80 (© Victoria and Albert
Museum, London)
Si dans son histoire le kimono incarne toujours aux yeux de tous une
certaine forme de tradition immuable, et une forme d’érotisme à peine
dévoilé, le kimono, explique Bérénice Geoffroy-Schneider, historienne
d’art, n’a jamais cessé de refléter les mutations sociologiques et
économiques de son pays d’origine. Au point de devenir, dès l’aube du XXe
siècle, un habit résolument moderne. On en veut pour preuve la dernière
partie de l’exposition consacrée aux créateurs et couturiers contemporains
qui déclinent et actualisent ce vêtement et ses codes en créant des
passerelles entre les différentes cultures tout autour de la planète et
inscrivant ainsi le kimono dans l’histoire depuis le XIIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui. |
|
« Dessins bolonais
du XVIe siècle dans les collections du Louvre »
jusqu’au 16 janvier 2023
Musée du Louvre
|
LEXNEWS |
12.01.23
par
Philippe-Emmanuel Krautter
Exposition intimiste que celle consacrée aux « dessins bolonais du XVIe
siècle dans les collections du Louvre » conçue par Roberta Serra,
commissaire et ingénieur d’études au département des Arts graphiques du
musée du Louvre ; une collection riche et de qualité dont une belle
sélection se trouve ainsi accrochée le temps d’une exposition, ces œuvres
fragiles et délicates ne pouvant être exposées en permanence. Aussi
faudra-t-il profiter de cet exceptionnel accrochage pour apprécier et
admirer leur beauté et de leurs infimes détails témoignant de l’art et
dextérité de ces artistes du XVIe siècle à Bologne.
Orazio Samacchini, La Présentation au Temple
©Musée du Louvre dist. RMN Grand Palais_Laurent Chastel |
En une présentation concentrée mais néanmoins complète de quarante-quatre
feuilles, l’exposition parvient en effet à retracer l’évolution de l’art
du dessin bolonais au XVIe siècle, une période riche en artistes et en
œuvres de qualité.
Parallèlement à la parution du tome XII de l’Inventaire général des
dessins italiens consacré à ce siècle, le parcours distingue trois
périodes caractérisant les œuvres présentées. Des dessins qui raviront non
seulement les spécialistes et autres amateurs de cette période cruciale
pour le dessin, mais de manière générale pour les amoureux des beaux-arts
qui devraient goûter au bonheur de ces feuilles esquissées sous les doigts
d’artistes prestigieux du Cinquecento tels Francesco Francia,
Peregrino, da Cesena, Marcantonio Raimondi ou Amico Aspertini.
Miniatures enchantées, ombres et lumières saisies à l’envol, chaque œuvre
constitue un univers en soi qu’il appartiendra à chaque visiteur de
s’approprier le temps de la visite. Raffinements et élégance conduiront
certains artistes à de véritables décors que l’on retrouvera parallèlement
dans des chefs-d’œuvre d’orfèvrerie, les deux arts entretenant quelques
proches affinités.
Amico Aspertini, Hommes et chevaux embarqués sur le Danube, copie d'après
la colonne Trajane ©RMN Grand Palais Musée du Louvre_Thierry Le Mage
D’autres artistes moins connus, Innocenzo da Imola, Bagnacavallo, Biagio
Pupini ou encore Girolamo da Treviso, jettent les fondements d’un style
nouveau empreint de culture classique et largement influencé par le grand
Raphaël.
Le parcours réservera encore de belles découvertes avec ces feuilles
remarquables de Pellegrino Tibaldi, Prospero Fontana, Lorenzo Sabatini ou
encore Orazio Sammachini, des artistes qui chacun à leur manière
contribueront à la force et au prestige du dessin bolonais au XVIe siècle
ainsi qu’en témoigne cette très belle et intimiste exposition.
|
|
Ca'd'Oro, chefs-d'oeuvre de la Renaissance
à Venise
Hôtel de la Marine, Paris
jusqu’au 26 mars 2023
|
LEXNEWS |
08.01.23
par
Philippe-Emmanuel Krautter
La lagune vénitienne scintille au cœur de l’Hôtel de la Marine, place de
la Concorde, avec l’exposition Ca d’Oro organisée par la Collection Al
Thani. Les ors de la Sérénissime se sont
en effet invités le temps d’une exposition dans la capitale parisienne
alors que le magnifique Palazzo doit faire l’objet d’une restauration. En
un écho commun de l’élément marin, une sélection des plus beaux trésors de
la Renaissance a ainsi fait tout spécialement le voyage dans cet écrin
unique qu’offre aujourd’hui l’Hôtel de la Marine récemment restauré. Il
n’est en effet un secret pour personne que Venise a bâti sa notoriété et
sa richesse grâce à sa position stratégique et sa maîtrise des voies
commerciales. Cette prééminence lui a ainsi permis d’avoir très tôt accès
aux routes majeures maritimes et devenir un carrefour commercial
incontournable dès le XIVe siècle. Cette mainmise s’accompagnera de
richesses innombrables dont la cité regorgera dans ses palais rivalisant
tous de splendeur.
L’exemple du Palazzo Ca d’Oro illustre parfaitement cette hégémonie
marchande, et la présente exposition accueillie par la Collection Al
Thaini à l’Hôtel de la Marine en témoigne de la plus belle manière. Grâce
à un prêt exceptionnel de la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro en
cours de restauration, le public parisien peut aujourd’hui découvrir une
sélection représentative de ces splendeurs. On doit en effet au baron
Giorgio Franchetti (1865-1922), généreux mécène, d’avoir sauvé de la
perdition la Maison d’Or (Ca’ signifiant en vénitien Maison)… L’un des
plus prestigieux palais était en effet au XIXe siècle en ruines et
menaçait de disparaître à jamais sans l’intervention du collectionneur.
Éclatants témoins de la richesse de sa collection, les pièces rassemblées
pour l’exposition rivalisent de virtuosité au cœur même d’une scénographie
des plus réussies. Les chefs d’œuvre retenus offrent en effet un éventail
représentatif déployant l’étendue des arts de la Renaissance italienne –
et plus spécifiquement vénitienne. Gentile Bellini, Paris Bordon, Andrea
Mantegna, Andrea Riccio sont quelques un des artistes prestigieux dont les
œuvres éclairent le parcours de cette exposition invitant fort à propos
les arts de la sculpture, de la monnaie, sans oublier d’admirables
peintures du Tintoret, Titien et Paris Bordon… |
« Ca' d'Oro - Chefs-d'œuvre de la
Renaissance à Venise » de Claudia Cremonini, Philippe Malgouyres ;
Catalogue d'exposition, Éditions du Patrimoine, 2022.
A l’occasion de l’exposition Ca d’Oro à l’Hôtel de la Marine à Paris, les
éditions du Patrimoine ont eu l’heureuse initiative de faire paraître un
catalogue remarquable servant d’écrin à l’une des plus prestigieuses
collections de Venise. Nous faisant entrer de plain-pied au cœur du
Palazzo et de ses richesses innombrables, ce livre d’art accompagne non
seulement l’exposition installée jusqu’en mars 2023 au cœur de Paris, mais
en prolonge idéalement la visite en proposant au lecteur des analyses et
regards croisés sur cette Renaissance italienne centrée sur la
Sérénissime.
Décoré en page de garde d’une inspirante reproduction dorée de l’Apollon
du Belvédère du sculpteur Pier Jacopo Alari dit l’Antico, cet ouvrage à la
riche iconographie rend témoignage de cette beauté omniprésente de cette
collection unique livrée dans un cadre qui ne l’est pas moins…
Ces reflets d’une grandeur passée qui dura près d’une dizaine de siècles
avant de sombrer dans la crise économique au XIXe siècle et la dispersion
de ses précieux trésors éclairent chacune des pages de l’ouvrage dont la
première partie retrace l’histoire du Palazzo Ca d’Oro depuis le XVe
siècle. La seconde partie présente quant à elle les œuvres des plus grands
artistes vénitiens. Avec ce catalogue et ouvrage d’art, Claudia Cremonini
et Philippe Malgouyres parviennent à entretenir la magie et la splendeur
de Venise, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites.
Commissaire de l'exposition Philippe Malgouyres, conservateur en chef du
patrimoine du département des Arts décoratifs du musée du Louvre. |
|
« Femme(s) ! »
exposition Maurice Denis
jusqu’au 2 juil. 2023.
|
LEXNEWS |
04.12.22
par
Philippe-Emmanuel Krautter
En découvrant la dernière exposition organisée par le musée Maurice Denis
à Saint-Germain-en-Laye, le visiteur découvrira un univers feutré où la
dimension féminine s’avère omniprésente, non seulement dans le quotidien
de l’artiste mais y compris au cœur de sa création artistique dont son
épouse Marthe sera l’épicentre.
|
Fort de ce constat, le musée a conçu un accrochage à la fois intimiste et
ouvert aux muses du peintre, que ces dernières appartiennent au cercle
direct de sa famille ou de son atelier. considéraient la présence
des femmes et la manière de rendre leur beauté, leurs émotions et traits
de caractère.
À partir d’œuvres appartenant aux collections du musée, pour certaines
bien connues comme le fameux portrait de « Madame Ranson au chat » réalisé
vers 1882 par Maurice Denis associant étroitement influences japonaises et
symbolisme, ou d’autres rarement exposées, le musée Maurice Denis convie
le visiteur à découvrir la manière dont l’artiste et ses contemporains
La foi n’est jamais éloignée d’une certaine part d’hédonisme chez le «
Nabi aux belles icônes » ainsi que l’avaient surnommé ses compagnons,
faisant tour à tour alterner influences extrêmes orientales, renaissances
ou encore mythologiques.
Artistes femmes élèves de Maurice Denis telles Madeleine Dines ou Raymonde
Heudebert et modèles alternent ainsi dans les œuvres retenues pour ce
parcours intimiste qui dévoile une partie de l’univers de Maurice Denis
dans le cadre toujours aussi inspirant du Prieuré récemment restauré et
qui a vu naître une grande part de sa création. |
|
Monet – Mitchell
Fondation Louis Vuitton Paris
jusqu’au 27.02.23
|
LEXNEWS |
04.12.22
par
Philippe-Emmanuel Krautter
C’est à un véritable et splendide dialogue auquel nous convie
l’incontournable exposition de la Fondation Louis Vuitton - Paris cet
automne-hiver en proposant une mise en rapport des œuvres de Claude Monet
et de l’artiste américaine Joan Mitchell. Si Monet n’est plus à présenter,
l’œuvre de Mitchell, bien connue des spécialistes, commence à être mieux
appréciée ces dernières années et l’exposition à la Fondation Louis
Vuitton réalisée sous le commissariat de Suzanne Pagé, Marianne Mathieu,
et Angeline Scherf devrait asseoir définitivement une réputation
justifiée.
Loin des parcours souvent artificiels confrontant des oeuvres en une même
exposition, le choix opéré ici relève d’un véritable entrelacs de
significations entre deux artistes mus par une même émotion à la lumière
et à la matière dans leur laboratoire respectif de l’ouest de l’Ile de
France. Si les regards divergent et se distinguent, Monet se fondant
littéralement avec le végétal et l’aquatique sublimés par des compositions
monumentales dont ses célèbres nymphéas, Mitchell entretient quant à elle
un lien plus combatif et émotionnel correspondant à sa personnalité en
quête de sens et d’introspection. Cette femme, artiste, ayant à combattre
pour faire reconnaître la place authentique de son art, n’eut en effet pas
un parcours toujours facile et les nombreuses blessures qu’elle eut à
connaître se laissent percevoir dans ses monumentales toiles réunies pour
l’exposition. Mais les deux artistes se rejoignent sur cette attraction
fatale de la lumière diffractée au gré des œuvres, cette irréparable perte
du réalisme conventionnel au profit d’une autre perception – certes
subjective – mais non moins présente du rapport à la nature et aux choses
par les multiples filtres de la couleur et de la lumière.
Joan Mitchell. South, 1989
© The Estate of Joan Mitchell
Le dialogue se trouve plus fertile encore entre les deux artistes grâce à
la très heureuse scénographie pensée et épurée réalisée par l’agence Bodin
& Associés, notamment cette deuxième salle du parcours avec ce jeu de
paravent à deux tableaux de Monet ouvrant par une trouée sur une œuvre en
miroir de Mitchell en contre-fond. Mémoires des sentiments pour Mitchell
projetés au sens propre et psychanalytique du terme, hypnotisme extatique
des éléments pour Monet repensés sur la toile, telles sont les émotions à
fleur de toiles qui sont proposées aux bienheureux visiteurs de cette
incontournable exposition Monet Mitchell de la Fondation Louis Vuitton
marquant cet automne – hiver 2022… |
« Monet Mitchell », Catalogue de l’exposition Fondation Louis Vuitton –
Paris ; 27 x 30 mm, 240 pages, Editions Hazan, 2022.
À l’évènement exceptionnel que représente l’exposition Monet Mitchell à la
fondation Louis Vuitton, il fallait assurément un catalogue à la hauteur
des deux artistes réunis ; Aussi, les éditions Hazan ont-ils décidé
d’inonder le lecteur de lumières et de matières avec cette publication
incontournable. Son format généreux (27 x 30 cm) parvient en effet dès les
premières pages – sans oublier sa couverture inspirée – à immerger le
lecteur dans cet univers unique restitué le temps d’une exposition et
donné à voir dans ces quelques 240 pages.
Ce sont deux expériences de la vie et de la nature qui se dessinent en
effet immédiatement avec ces photographies inspirantes de Monet à Giverny,
et de Mitchell à Vétheuil à quelques vols d’oiseaux de là. À la frontière
des Yvelines et de la Normandie, les cieux se reflètent sur les ondes
irisées des reflets des plantes aquatiques plantées par le maître et dont
les nymphéas sont les plus célèbres ambassadeurs. Joan Mitchell quant à
elle est en quête de ses racines en ces terres européennes.
Le catalogue réalisé sous la direction de Suzanne Pagé, Marianne Mathieu
et Angeline Scherf, convie le lecteur à cette expérience unique du prisme
de la lumière par la couleur en deux expériences à la fois distinctes et
se rejoignant dans leur traitement sublimé de l’abstraction.
Les différents essais réunis approfondissent avec justesse ces multiples
rapports évoluant au fil de la chronologie des deux artistes entre ces
matières, lumière et couleurs, jetant au gré des œuvres de nouveaux
paradigmes acquis de ce XXe siècle décidément fondateur. Servi par une
iconographie remarquable faisant entrer littéralement le lecteur dans
l’atelier de ces deux peintres et appuyé par des textes de qualité
permettant de mieux saisir l’originalité de leur démarche respective, ce
catalogue accompagnera idéalement le visiteur avant ou après la visite de
cette exposition qui se tient jusqu’en février 2023 à la Fondation Louis
Vuitton. |
|
BLACK INDIANS de la
Nouvelle-Orléans
Musée du quai Branly Jacques Chirac
Exposition jusqu’au 15 janvier 2023
|
LEXNEWS |
13.11.22
par Sylvie Génot Molinaro
C’est dans une ambiance de fête et de musiques de fanfares que défilent
les groupes des Black Indians de la Nouvelle-Orléans, dans leur incroyable
costume tout de plumes et de perles mais d’autres aussi forment les
cortèges, les institutions caritatives appelées Social Aid and Pleasure
Clubs et les fanfares des Second Lines comme les Baby Doll et les Skull
and Bone Gang…
Attention, ne pas se tromper car cette exposition haute en couleur relate
toute l’histoire moins joyeuse et festive qu’ont subie les Africains et
les communautés amérindiennes autochtones de La Nouvelle-Orléans et de la
Louisiane, réduites elles aussi à l’esclavage, vivant dans les plantations
et sous le joug de la même servitude que leurs frères de souffrances venus
d’Afrique. Ce pan de l’histoire esclavagiste et ségrégationniste de cette
région a duré des siècles depuis l’arrivée des colons en 1642 (René-Robert
Cavelier de La Salle sous couvert et pour le compte de Louis XIV), des
Français, des Espagnols, des Canadiens…
Cette histoire commune a laissé des traces pour ces deux peuples ayant
partagé le même sort. Le parcours de l’exposition évoque ainsi à travers
les différentes sections ce qui s’est joué sur ces terres de Louisiane et
de la Nouvelle-Orléans depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’à
aujourd’hui (l’ouragan Katrina et après son passage.) Les visiteurs sont
témoins de cette histoire violente illustrée par différents objets,
maquettes de bateaux négriers, cartes, livres de commerce, archives,
costumes traditionnels amérindiens, armes, coiffes, graphiques de dates et
d’expéditions de colonisation des territoires et de déportations des
populations et autres documents audio qui ne laissent pas insensibles
quant aux conditions de vie et de travaux forcés des esclaves africains et
amérindiens jusqu’au « Code noir » (recueil de lois et de règles
auxquelles étaient soumis les esclaves noirs des colonies françaises ainsi
que leurs maîtres par ordonnance royale de 1685 mis en place en Louisiane
en 1724) dont un exemplaire est exposé. |
Triste capacité du genre humain à détruire son semblable… Mais tous ne se
laisseront pas faire comme les indiens Natchez qui lutteront jusqu’en 1731
avant la déportation vers Saint-Domingue des derniers représentants. Les
siècles suivants entraîneront les Noirs à subir tous les revers et les
terribles dérives du destin de la Louisiane (de l’esclavagisme aux lois
ségrégationnistes, la fin de l’esclavage, la guerre de Sécession en 1865,
la création du KKK et encore aujourd’hui les crises économiques et
sociales). Puis viendront les temps de la lutte pour les droits civiques
et l’organisation des communautés noires et amérindiennes dans de nombreux
quartiers de groupes d’entraide, leurs rassemblements étant l’occasion
d’évènements festifs autour de la musique et de la danse jusqu’aux «
funérailles jazz » accompagnant les défunts en musique jusqu’au cimetière.
La solidarité devient une façon de vivre en Louisiane. C’est en 1916 que
le premier groupe Africain-Américain « le Zulu » défilera en fanfare au
sein du carnaval dont les migrants européens avaient en 1872 codifié le
Mardi gras de La Nouvelle-Orléans.
Entre défi et mélanges culturels et, par-delà, la résilience de ces
peuples, les symboles historiques vont révéler à travers ces éblouissants
costumes un hommage aux Amérindiens et aux esclaves africains. Le Mardi
gras Indians est une explosion de couleurs ! Chaque tenue correspond à une
place dans la hiérarchie des tribus de Black Maskins Indians (celle des
Chiefs). Plumes aux couleurs éclatantes, véritables œuvres d’art réalisées
avec les milliers de perles de verre, de rubans, sequins qui composent ces
costumes renouvelés chaque année et donnant lieu parfois à des
compétitions. Ceux exposés dans la dernière partie de l’exposition datent
de 2006 car la plupart ont été détruits lors du passage de l’ouragan
Katrina. Il faut alors se pencher sur toutes les scènes historiques
emperlées sur les plastrons recto et verso des costumes et ressentir à
quel point les destins africains et amérindiens sont mêlés dans l’histoire
de la Louisiane. Symboles des couleurs, des thèmes, des formes, des
attitudes, des pas de danse et des mélodies jazzy inventées en 1900 par un
cornettiste Buddy Bolden, figure légendaire et mal connue, disparu en 1907
qui révolutionnera les rythmes en mêlant ceux de l’Afrique et de la
Caraïbe, musique devenue universelle dans toutes ses déclinaisons.
Une exposition didactique sur une région longtemps convoitée et partagée. |
|
Interview Denis
Raisin Dadre
Paris, le 30/05/19. |
|
|
Lexnews
a eu le plaisir de rencontrer Denis Raisin Dadre à l'occasion de la sortie
de son splendide livre-disque consacré à Léonard de Vinci et la musique.
Fondateur de l'ensemble Doulce Mémoire et grand spécialiste de la musique
Renaissance qu'il honore par ses concerts et enregistrements
internationalement renommés, Denis Raisin Dadre nous a livré ses
confidences sur ce grand maître de la renaissance qui était également un musicien
talentueux !
uelle
a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir
avez-vous gardé de ses œuvres ?
Denis Raisin Dadre : "Curieusement, ce n’est pas la Joconde
qui a retenu en premier mon attention ! Mon caractère me portait plutôt
vers des choses moins connues. C’est à Florence que date cette première
rencontre, à une époque où je me rendais très souvent en Italie. C’est son
Annonciation qui, la première, m’a frappé. Je découvrais alors un
Vinci encore très marqué par la peinture flamande de son époque ainsi que
par l’atelier du Verrocchio où il a travaillé dès son plus jeune âge. Si
je connaissais déjà ce style de peinture, surtout celui de ses
contemporains de la fin du XVe siècle avec ce côté extraordinairement
minutieux des arrière-plans, cette première rencontre demeure pour moi
associée aux Offices de Florence, et cette Annonciation m’est
apparue mystérieuse, comme un grand nombre de ses œuvres d’ailleurs".
Quels sont les motifs qui vous
ont poussé à réaliser ce livre-disque sur Léonard alors même que vous
avouez qu’il ne nous reste aucun témoignage direct des musiques qu’il
pouvait jouer en tant que musicien talentueux ?
Denis Raisin Dadre : "Nous n’avons en effet pas de musique de
Léonard lui-même si ce n’est un petit canon, mais c’est également le cas
de tous les autres musiciens de lira da braccio de cette fin du XVe
siècle, car il s’agissait d’un instrument sur lequel on improvisait. Cette
lacune n’est donc pas liée à Léonard, mais à son instrument, cette lyre
sur laquelle les musiciens n’ont pas laissé de traces écrites. Ce qui est
intéressant et surtout frappant chez Vinci, c’est que beaucoup de ses
contemporains parlent de lui et de cette musique qu’il jouait, Vasari bien
entendu mais également d’autres sources. Ce n’était pas du tout un amateur
et il devait avoir une très haute maîtrise pour avoir été invité à Milan
non seulement comme peintre mais également comme joueur de lyre. À Milan,
lorsqu’il organise les fêtes du duc, il jouait lui-même de la lyre et
improvisait des vers en chantant. Cette période concerne essentiellement
ses années de jeunesse jusqu’à sa trentaine. Aussi, me suis-je demandé
avec Vincent Delieuvin, Conservateur en chef - chargé de la peinture
italienne du XVIe siècle chez Musée du Louvre, s’il n’y avait pas
justement une relation dans cette pratique de l’improvisation et cette
façon de peindre très spécifique à Vinci".
_____________
il existait aux XVe et XVIe siècles des
musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées à des
élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées
_____________
Pouvez-vous revenir sur cette
belle expression « musique secrète » des peintures de Léonard ?
Denis Raisin Dadre : "Deux références doivent être soulignées quant
à cette expression de « musique secrète ». Tout d’abord, une
référence musicale très précise, puisqu’il existait aux XVe et XVIe
siècles des musiques dites expressément « secrètes » qui étaient réservées
à des élites, et qui ne sortaient pas des lieux où elles étaient jouées.
La plus connue, même si cela est plus tardif, est celle recopiée par
Mozart à la Chapelle Sixtine. Cette pratique de musique secrète a lieu
également à la cour de Ferrare où les fameuses dames qui chantaient pour
le duc tous les soirs avaient interdiction de les divulguer, ce qui
explique qu’elles n’ont pas été éditées. L’autre grand exemple sont les
Prophéties des Sibylles de Lassus qui ont été composées dans sa
jeunesse et qui n’ont pas été éditées pendant longtemps parce que son
commanditaire ne souhaitait pas qu’elle soit divulguée tellement cette
musique était exceptionnelle. La seconde référence à cette « musique
secrète » vient d’une citation expresse du critique d’art Marcel
Biron. Ce dernier avouait ne pas regretter la présence des anges musiciens
qui devaient encadrer en un retable de chaque côté la Vierge aux
rochers (qui se trouve actuellement à Londres) parce que la peinture
de Vinci était une peinture dans laquelle on entendait une musique… «Une
musique secrète » ! Cela m’a beaucoup marqué et a constitué le point
de départ de cette idée d’enregistrement".
La musique franco-flamande
prédomine en ce dernier tiers du XVe s. en Italie, peut-on dire que c’est
ce répertoire qu’a pu essentiellement entendre et jouer Léonard ?
Denis Raisin Dadre : "Entendre, c’est certain ! Car, après une
longue période de recherche sur les manuscrits, j’ai pu avoir une idée
assez précise des musiques de son époque lorsqu’il était dans l’atelier de
Verrocchio à Florence. Il est même assez étonnant de constater cette
omniprésence de la musique franco-flamande sans trouver une seule
référence italienne ! Il suffisait que Vinci entre dans une des églises de
Florence pour qu’il entende ce répertoire franco-flamand. Par contre,
lorsque Léonard jouait de la lira da braccio, il s’inscrivait dans
ce grand mouvement d’indépendance de la musique italienne contre cette
mainmise de la culture bourguignonne. Ses improvisations sur la lyre n’avaient rien à voir avec ces classiques établis par les grands maîtres franco-flamands".
Le début du XVIe s. voit la
naissance en Italie du premier livre de frottole et l’apparition de
musiciens italiens, prélude à la grande période du madrigal. En quoi ces
nouveautés seront-elles importantes pour la musique italienne ? Comment un
peintre tel que Léonard pouvait-il juger ces nouveautés ?
Denis Raisin Dadre : "J’ai puisé quelques pièces dans ces livres de
frottole (brève chanson profane italienne, à l’honneur de la fin du XVe
siècle jusqu’au milieu du XVIe s. ndlr) qui constituent des témoignages de
l’art de la lira de Vinci. Il s’agit de morceaux où il est indiqué «
Personetti », c'est-à-dire servant à l’improvisation, des sources
absolument rarissimes du début du XVIe siècle concernant cette pratique
née à la fin du XVe siècle avec une dizaine de grilles dont on se servait
pour réciter -« recitare » - à la lyra, véritable témoignage de
l’art de Léonard. D’autre part, nous savons que Léonard a été très
sollicité par Isabelle d’Este qui était la sœur de Béatrice, elle-même «
grande patronne » de la frottole résidant à Milan". |
Trois femmes puissantes sont ainsi à l’origine de l’émergence d’un art
proprement italien dans les cours : Isabelle, donc, et sa sœur Béatrice
d’Este sans oublier la duchesse d’Urbain. En encourageant les musiciens et
cette pratique de l’art de la frottole au début du XVIe siècle,
nous assistons dans les manuscrits à cette évolution vers des « proto
madrigaux » avant le fleurissement à part entière de l’art du madrigal
dans les années 1530. Léonard de Vinci a vu l’émergence de cet art protégé
par ces femmes exceptionnelles. Il est certain que cet esprit novateur a
puissamment inspiré et correspondu avec l’art de Léonard non seulement
dans la peinture, mais également vis-à-vis de la musique qu’il pratiquait.
La lira est un instrument d’expérimentation par excellence
puisqu’on ne joue pas de musique écrite. De nombreuses recherches
musicologiques ont d’ailleurs lieu actuellement sur cet art et je pense
que cela va permettre d’expliquer comment nous sommes passés de la
première mise en musique de l’Orfeo de Poliziano au XVe siècle à l’Orfeo
de Monteverdi, en 1607. La lira, instrument d’Orphée et de l’aède
grec qui récitait un texte, est sans aucun doute un des très grands
moteurs de l’émergence de l’opéra. Avec la lyra, seul le chant est
accompagné de l’instrument, alors que dans toute la musique du XVIe s., la
polyphonie prédomine avec la superposition de plusieurs voix répondant à
des règles complexes. On a longtemps sous-estimé l’importance de la
lyra et il ne faut pas oublier que, naguère, le public pleurait
littéralement sur les places de Florence où étaient jouées et récitées ces
épopées".
La technique du peintre,
notamment son fameux sfumato, rejoint-elle certains effets et
ornementations posés par la musique notamment avec la lira ?
Denis Raisin Dadre : "Je me suis permis de faire cette comparaison
– et cela n’a évidemment aucun caractère scientifique – car c’est un
ressenti qui m’a beaucoup frappé. Il est très troublant de constater que
la lyre autour de la voix crée un halo sonore qui n’a rien à voir avec la
façon dont on écoute la musique habituellement, d’autant plus que cet
instrument n’a pas de basse. Ordinairement, lorsque vous écoutez de la
musique, vous trouvez toujours une basse et des accords. Or avec la lyre,
il n’en est rien. De plus, cet instrument se place au-dessus de la voix de
l’homme ; en terme d’octave, la lyre est, en effet, plus aiguë que la voix
d’un homme. Ce système qui est à l’inverse de notre écoute habituelle avec
un accompagnement au-dessus et sans basse crée une sorte de « sfumato
sonore » qui estompe les lignes ainsi que notre écoute…"
_____________
C’est une époque d’une extraordinaire
complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des
thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous
_____________
Une très grande liberté présidait dans la composition et ses
déclinaisons en « jeux intellectuels », est-ce là encore un parallèle avec
les nombreuses variations, corrections et évolutions apportées par le
peintre à ses œuvres toute sa vie durant ?
Denis Raisin Dadre : "C’est une époque d’une extraordinaire
complexité notamment en terme musical avec des citations permanentes, des
thèmes entrecroisés, des jeux contrapuntiques absolument fous. Ce rapport
intellectuel à la musique n’a pu que séduire Léonard de Vinci qui lui-même
était un esprit complexe, érudit et scientifique. À son époque, on parle
véritablement d’une science de la musique, et nous savons combien ce génie
a fréquenté de nombreux mathématiciens qui étaient eux-mêmes des
musiciens. Lorsque vous lisez les traités de musique de cette période,
vous avez souvent l’impression de lire un traité de mathématique…"
Quel regard portez-vous sur la
dimension religieuse de certaines des œuvres de Léonard de Vinci ?
Denis Raisin Dadre : "Je crois que c’est quelque chose de très
original chez Léonard de Vinci, ne serait-ce que par les thèmes traités
comme celui de sainte Anne avec la Vierge, thème assez rare dans la
peinture. La première chose qui me frappe chez Léonard, c’est que nous
sommes vraiment aux antipodes d’une peinture qui exalterait la puissance
de l’Église, à la différence d’un Tintoret ou d’un Véronèse au XVIe siècle
qui se dirigeront, eux, plus vers des choses « baroques » exaltant cette
puissance institutionnelle. L’intimité des tableaux de Léonard semble à
mon avis l’élément marquant de son art sur le plan religieux. Un dialogue
est en quelque sorte instauré entre celui qui regarde et le tableau. Ce
genre relève d’ailleurs plus de la dévotion privée que de l’art officiel.
Il est d’ailleurs troublant de constater cette ambiguïté entre profane et
religieux, sainte Anne et sa fille laissent l’impression d’avoir le même
âge, son saint Jean-Baptiste apparaît sous les traits d’un joli jeune
homme… Léonard de Vinci fait preuve d’une liberté absolue dans la manière
dont il évoque ces personnages sacrés. Je fais d’ailleurs un parallèle
quant à cette liberté avec le Caravage dont les peintures religieuses
apparaîtront souvent scandaleuses car n’obéissant pas aux normes de son
époque. Cette approche religieuse est poussée à son paroxysme avec la
Cène et cette agitation extrême des disciples que personne n’avait osé
représenter ainsi auparavant. Dans la musique de la même époque, cette
intrication sacrée profane est usuelle, et même permanente, avec des
musiques sacrées écrites sur des chansons profanes. Un grand nombre de
musiques sacrées existait avec un double texte : un soprano ayant recours
au latin d’un Requiem pendant que le ténor récitait une chanson. Cette
distinction entre sacrée et profane n’existait pas à cette époque. Ce qui
me frappe surtout pour Léonard de Vinci, c’est cette liberté quant à
l’institution. C’est quelqu’un qui toute sa vie a fait ce qu’il voulait.
Le meilleur exemple étant peut-être Isabelle d’Este qui n’a jamais réussi
à obtenir son tableau alors même qu’elle n’a eu de cesse de relancer
Léonard à ce sujet !"
_____________
Je crois que nous avons retrouvé cette
immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle
omniprésente dans les œuvres de Léonard de Vinci.
_____________
Qu’avez-vous ressenti dans la pénombre de l’abbaye de Noirlac lors de
l’interprétation de ce programme composant votre dernier enregistrement ?
Denis Raisin Dadre : "Je dois avouer que ce programme a été
certainement l’un des problèmes les plus compliqués de toute mon existence
! Tout d’abord, ces tableaux sont très intimidants, et ce d’autant plus
que je ne souhaitais pas présenter une version purement intuitive, mais
aussi une proposition scientifique à partir de recherches sur les musiques
de cette époque. Et je dois avouer, comme souvent dans ces situations les
plus compliquées, qu’il peut y avoir des miracles ! Soudainement la
musique « apparaît » avec un lien très fort avec ces tableaux dont les
reproductions étaient devant nous. Je crois que nous avons retrouvé cette
immense tendresse et douceur dans la musique, à l’image de celle
omniprésente dans les œuvres de Léonard de Vinci. Cela a été rendu
possible par certaines couleurs musicales qui ont surgi et qui
correspondent bien à cette idée de tendresse, d’intimité et complexité du
peintre".
Propos recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter
© Interview exclusive Lexnews
Tous droits réservés
|
www.doulcememoire.com
|
Présence de la peinture en France, 1974 -
2016
du 28 septembre au 30 octobre 2017
Mairie du Ve - Paris |
Interview Marc Fumaroli
Lexnews : "Comment est née l’idée de cette exposition ?"
Marc Fumaroli : "La peinture, un des arts les plus importants, a connu une crise grave à la
fin du XIXe siècle au moment où la photographie s’est répandue largement.
De nos jours, elle traverse une autre crise grave avec cette obsession et
conquête des esprits par les images technologiques. Or, la peinture ne se
sert pas de machine, mais de la main, de belles matières, de toiles, et
elle nous apprend en quelque sorte - et pour cela elle devrait tous les
jours être enseignée dans les écoles - à avoir un rapport délicat,
sensible, avec les autres, mais aussi avec la nature et le monde. C’est
pour cela qu’il m’a semblé que le moment était favorable pour monter une
telle exposition, il y a une sorte de prise de conscience de l’exagération
de notre confiance à l’égard des technologies. À la lecture de certains
livres, films et attitudes, les choses évoluent et le progrès a beau nous
donner des merveilles, il semble urgent de ne pas perdre ce que nos
ancêtres nous ont légué. Notre action a été à contre-courant, tout d’abord
en nous dirigeant vers les arts traditionnels, la peinture, la gravure, la
sculpture, loin de la puissance destructrice de l’industrie gigantesque
des images de série".
Marc Fumaroli :Nous avons travaillé pour l’honneur, pour l’amour de la cause, et ce d’une
manière totalement désintéressée financièrement. Par ailleurs, nous sommes
également à contre-courant en ne recherchant pas des plasticiens qui font
souvent du bruit pour quelque chose qui redouble le malheur des temps.
Malgré tout, bien que cela soit dans l’ombre et dans une certaine
marginalité, il y a une peinture qui n’est pas une avant-garde, qui ne
croit pas à la religion du progrès, tout en n’étant pas hostile à la
science. Le rôle de l’artiste n’est pas d’exagérer ces valeurs, de les
représenter d’une façon désespérante et désolante, mais de donner le
sentiment dans ce monde que tout n’est certes pas fête, mais qu’il y a
cependant des dispositions de la fête, ce que j’appellerai sans entrer
dans des considérations esthétiques : la beauté. Tel est l’axe de cette
exposition, avec l’espérance qu’elle aura un modeste, mais vrai succès".
Lexnews : "La beauté a-t-elle justement encore une place dans notre monde et l’art
?"
Marc Fumaroli :
"Un des arguments en faveur de l’art contemporain, et qui est d’ailleurs un
argument assez hypocrite, est qu’il dispense le plasticien contemporain de
véritables compétences, de véritables secrets de fabrication. Dans ces
conditions, si j’ose m’exprimer ainsi, la justification que l’on donne à
ces choses qui ne nous intéressent pas et qui ne nous attirent pas, est
qu’elles sont à l’image du monde dans lequel nous sommes. Nous assistons
ainsi à une compétition de la laideur et de la brutalité qui déstabilise
le public.
Nous devrions plutôt rechercher ce qui pourrait nous rassurer, nous
reconstruire et nous permettre de mieux traverser ce monde difficile et
terrifiant, comme toutes les générations l’ont fait avant nous. J’estime
qu’il ne revient pas à l’art de prendre comme maître unique un artiste,
par ailleurs talentueux contrairement à un grand nombre de plasticiens,
comme Francis Bacon, fasciné par la laideur. Les peintres ou graveurs
présentés dans cette exposition n’ont pas pour obsession cette laideur.
Boileau disait que le grand art est capable de rendre l’horreur
supportable. Avec l’art contemporain, on veut nous faire croire que l’on a
affaire à des gens qui pensent et qui ont des concepts de la situation
dans laquelle le monde se trouve… C’est peut-être beaucoup demander aux
plasticiens, et ce n’est certainement pas une raison pour abandonner les
artistes à leur sort ! J’ai eu l’occasion pour préparer cette exposition
de rencontrer un grand nombre d’artistes dans leur atelier, ce sont des
artistes pour qui l’art n’est pas une question de spéculation boursière,
ni publicitaire ou de bureaucratie culturelle, mais bien un véritable art
de vivre dirigé vers la beauté et un apprentissage de notre capacité au
bonheur. La quête de la beauté guérit, elle est salvatrice et salutaire ;
ce n’est qu’à ce titre que l’art mérite son nom".
J’ai bien conscience que nous ne sommes pas une puissance et qu’il n’est
pas en notre pouvoir de modifier le spectacle de notre monde, mais nous
sommes peut-être capables à plusieurs de faire comprendre que ces arts,
qui sont aussi des artisanats transmis par des traditions remontant aux
origines, aux grottes préhistoriques, font de nous des êtres de la nature,
et non pas de la technologie. J’espère, tout en ne me faisant pas trop
d’illusions, que ce mouvement pourra peut-être un peu modifier les choses
! Espérons…".
* * *
A l'initiative de Marc Fumaroli, avec le
parrainage de Jean Clair, Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement,
est heureuse d’accueillir, du 28 septembre au 30 octobre, l’exposition
avec pour commissaire Vincent Pietryka présente dix artistes mettant à
l’honneur la peinture, la gravure, le dessin et la sculpture : André
Boubounelle, Érik Desmazières, Gérard Diaz, Philippe Garel, Denis Prieur,
Gilles Seguela, Sam Szafran, Ivan Theimer, Jean-Pierre Velly, Pascal
Vinardel.
L’exposition « Présence de la peinture en France, 1974 - 2016 » est née
d’un amour vrai pour l’art et de la joie que l’on trouve à fréquenter les
œuvres d’artistes féconds. La France en a vu apparaître dans les dernières
décennies, mais dans une relative discrétion. Si quelques galeristes
parisiens au regard aiguisé, des critiques et des collectionneurs
attentifs ne les ont pas ignorés, le grand public n’a pas eu cette chance.
Le souhait de Marc Fumaroli a été de réunir quelques-unes des plus belles
de leurs œuvres en un lieu unique, afin de les rendre enfin accessibles au
public, invité à cette occasion à les contempler, à entendre leurs
commentateurs et à rencontrer les artistes eux-mêmes. C’est dans ce cadre
que plusieurs entretiens se dérouleront lors de l’exposition, entre un
peintre et un écrivain, un musicien ou encore un critique d’art…
La sélection des 30 œuvres présentées a été constituée avec le désir de
montrer des pièces majeures qui rayonnent par leur beauté. Elles prennent
place dans l’histoire de l’art, dans la suite des meilleures œuvres du
passé et dans l’attente de celles du futur. Elles sauront toucher les yeux
amateurs comme ceux des avertis, inviter le spectateur à s’arrêter et à
entrer dans l’univers de la Colline à Volterra de Boubounelle, de Luigi de
Velly, des Portes du fleuve de Vinardel, des Deux coings de Seguela, de la
Tête de Méduse de Theimer…
Exposition du lundi au samedi de 10h à 18h
(catalogue disponible sur le lieu de l'exposition
avec des textes de Marc Fumaroli, Jean Claire et Lydia Harembourg)
|
|
Un chef-d’œuvre déstructuré
©
Musée Unterlinden © Th. Verdon
par Mgr. Timothy Verdon* |
"Je n’écris pas au titre de prêtre, mais en tant qu’historien d’art et
directeur d’un musée, celui de l’Œuvre de la Cathédrale de Florence,
récemment renouvelé sous ma responsabilité. Et j’écris avec un certain
embarras, puisque inévitablement ce que je vais dire ressemblera à un «
J’accuse ! ».
©
Musée Unterlinden
Dans un récent voyage à Strasbourg, j’ai fait un pèlerinage à Colmar au
Musée Unterlinden, pour revoir un des grands chefs-d’œuvre de la
Renaissance au nord des Alpes, le retable peint par Mathis Gothart Nithart
- connu comme de Grünewald – pour le couvent des Antonins à Issenheim
entre 1412-1516, avec les sculptures en bois polychrome de Nikolaus
Hagenauer. Il s’agit d’une énorme construction ouvrable qui permettait aux
fidèles de voir trois différentes séquences d’images : à l’extérieur,
quand les deux volets du retable étaient fermés, La Crucifixion ;
puis, après une première ouverture, quatre scènes : L’Annonciation,
Le Concert des Anges, Marie avec l’Enfant Jésus, et La
Résurrection ; puis, après une seconde ouverture, au niveau
intermédiaire (au centre) : trois statues parmi lesquelles celle de
Saint Antoine d’Alexandrie, patron céleste du couvent, qui était aussi
un hôpital pour des malades du « feu de Saint Antoine ».
Le Retable d’Issenheim fermé - La Crucifixion
© Musée Unterlinden
La nouvelle installation du retable, achevée en 2015, a complètement
déstructuré ce système visuel complexe, séparant les images du mécanisme
originel pour les présenter individuellement. Par conséquent, le visiteur
est privé de l’émotion de trouver, derrière la célèbre Crucifixion
avec son corps de Christ sombre et torturé (à l’extérieur au premier plan,
volets fermés), le corps lumineux et sain du Sauveur retourné à la vie. De
même, il sera privé de cette émotion de trouver derrière la Vierge
effondrée au pied de la croix de son fils (volets fermés), la jeune femme
de L’Annonciation. Les deux scènes du second niveau –
L’Annonciation et La Résurrection – étaient les revers des deux
volets de La Crucifixion ; ouvertes, elles encadraient et étaient
visibles à gauche et à droite de la composition du niveau intermédiaire
Le Concert des Anges et Marie avec L’Enfant. |
Maintenant complètement séparées d’elle, la composition de l’artiste est
rendue indéchiffrable : L’Annonciation et La Résurrection,
que Grünewald a pensées à gauche et à droite de la double scène du
Concert des Anges et de Marie avec l’Enfant, se trouvent
aujourd’hui l’une à côté de l’autre, et qui plus est en ordre inversé. On
retrouve la même option pour la seconde ouverture, où les scènes de la vie
de Saint Antoine se trouvent jointes et interverties, tandis qu’elles
étaient initialement séparées par les statues de Hagenauer.
Le Retable d’Issenheim 1ère ouverture -
L’accomplissement de la nouvelle Loi © Musée Unterlinden
Le musée a prévu de petites reconstructions du retable originel qui
permettent d’ouvrir, l’une après l’autre, les différentes strates, mais
presque personne ne le fait, à défaut d’explications. Je comprends bien
qu’il s’agisse d’impératifs de temps et d’espace : alors que le vieux
système - le retable qui s’ouvrait - imposait à chacun d’attendre les
ouvertures successives de chaque niveau, dorénavant tout le monde est
libre de se promener en se plaçant ad libidem devant l’une ou
l’autre scène. Mais on perd ainsi la logique de l’ensemble, et le musée
n’offre aucune assistance pour en saisir le sens. Qui plus est, en
inversant le rapport droite/gauche de certaines images, il transmet des
impressions fausses. Il conviendrait au minimum d’installer une vidéo qui
reconstruirait l’ordre et la succession des images.
Le Retable d’Issenheim 2e ouverture
-
le cœur du retable consacré à saint Antoine © Musée Unterlinden
Il est également dommageable que l’on n’explique nulle part la fonction
plus essentielle attribuée à un retable d’autel, qui consiste à
accompagner visuellement la messe. Le sang qui coule des pieds du Crucifié
et son corps étendu dans la prédelle devaient être vus en étant placés
juste au-dessus de l’autel, quand les religieux et les malades
participaient à l’Eucharistie, dont le pain et le vin rendent « présents »
le corps et le sang du Christ. Ne pas communiquer ces informations au
grand public revient à cacher une clé de lecture fondamentale ; il n’est
pas question de catéchiser mais de communiquer ! À vrai dire, dans
l’espace du musée, on aurait pu monter le retable sur une base en forme
d’autel, rendant immédiatement intelligible le rapport entre image et
rite, fondement même son histoire."
* Chanoine, Cathédrale de Florence et Directeur, Museo dell’Opera del
Duomo. |
|